U2 – All That You Can’t Leave Behind (2000)

Puntaje del Disco: 9

  1. Beautiful Day: 9,5
  2. Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of: 9
  3. Elevation: 9
  4. Walk On: 9
  5. Kite: 7,5
  6. In a Little While: 8
  7. Wild Honey: 8,5
  8. Peace on Earth: 6,5
  9. When I Look at the World: 7
  10. New York: 8
  11. Grace: 7,5

Por fin volvieron! Por lo menos esa fue la exclamación de muchos fanáticos históricos de U2 luego de escuchar por primera vez su décimo disco All That You Can’t Leave Behind lanzado al mercado a finales del 2000. Lo cierto es que los irlandeses abandonarían su búsqueda experimental y electrónica que abarco casi toda la década del noventa para dar un golpe de timón y volver a sus raíces, una decisión acertada en el momento justo. Mas haya que personalmente disfrute de Pop y Zooropa desde Achtung Baby (1991) que no se los veía tan cómodos y enfocados.

Mucho crédito hay que darles en esta vuelta al U2 clásico el retorno de Daniel Lanois y Brian Eno como productores del álbum. En All That You Can’t Leave Behind nos encontramos con un grupo maduro que nos habla de las cosas importantes de la vida, situaciones que nos aportan felicidad y optimismo, sensaciones en sintonía con los cambios que el ingreso al nuevo milenio generaba por ese entonces.

Lo mejor lo encontramos en el comienzo con una seguidilla de éxitos como “Beautiful Day”, a «Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of», «Elevation» y “Walk On” algunos de ellos verdaderos himnos a los que el grupo nos había acostumbrado en los ochenta todos dentro de una atmosfera positiva antes descripta. En esta póker inicial esta el verdadero corazón de este trabajo luego vendrían algunas buenas canciones como “Kite” dedicada al padre de Bono, que en aquellos momentos estaba sufriendo un cáncer que finalmente le provocó la muerte y con el que no tuvo hasta sus últimos días una buena relación, algunos simpáticos temas pop con “In A Little While “y “Wild Honey”, otros donde Bono comienza a mostrar su perfil humanitario que iría incrementándose años tras año “Peace on Earth” y “When I Look at the World” todos incluidos en una segunda mitad mas floja que la primera que si hubiera sido tan buena como la primera estaríamos hablando de uno de los mejores trabajos en su carrera.

Lo cierto es que All That You Can’t Leave Behind tuvo un reconocimiento unánime tanto en las críticas como en el nivel de ventas que los devolvió al lugar que muchos hubieran querido que nunca abandonen.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 3)

Manic Street Preachers – The Holy Bible (1994)

Puntaje del Disco: 9

  1.  Yes: 9
  2. IfWhiteAmericaToldTheTruthForOneDayIt’sWorldWouldFallApart:9
  3. Of Walking Abortion: 8,5
  4. She Is Suffering: 9
  5. Archives of Pain: 8
  6. Revol: 8
  7. 4st 7lb: 9,5
  8. Mausoleum: 8,5
  9. Faster: 8,5
  10. This Is Yesterday: 8,5
  11. Die in the Summertime: 9
  12. The Intense Humming Of Evil: 8,5

Ahora sí!! Estos son los verdaderos Manics que estaba esperando! Qué diferencia tan grande que existe entre este grupo que estoy escuchando ahora y el de sus primeros dos discos. Hay un cambio importante en el estilo de la banda, que pasó de tocar Glam Punk genérico a un estilo más crudo, oscuro y alternativo, propio del post punk. Las canciones de los Manic Street Preachers ya no suenan inmaduras, sino que tienen un estilo más genuino, interesante y apropiado a lo que la banda necesitaba. Según se comenta en aquella época James Dean Bradfield se basó mucho en Joy Division, ya que por aquel entonces escuchaban mucho Unknow Pleasures.

Pero este no fue el único hecho significativo de The Holy Bible. El álbum también se caracterizó por ser el último en que participaría Richey James Edwards, quién desaparecería misteriosamente sin conocerse su paradero. Pese a salirse de la Matrix, Richey aportaría la mayoría de las letras de The Holy Bible. Todas con un contenido crítico a aspectos sociales y demás temáticas fuertes como la prostitución, el imperialismo, el suicidio, etc. Es la sagrada biblia de Edwards. La forma de hacer catarsis a sus propios problemas de salud (alcoholismo, depresión y autoflagelación). Incluso llegó a declarar abiertamente en una entrevista a NME cómo se sentía entonces: “»Cuando me corto me siento mucho mejor. Todas las pequeñas cosas que podrían haber molestado me parecen tan triviales, ya que me estoy concentrando en el dolor. Soy el tipo de persona que se despierta por la mañana y tiene que verter una botella en su garganta”.

Pese a sus inconvenientes, el aporte lírico de Edwards y musical de Bradfield fueron cruciales para que The Holy Bible sea tan buen disco. Podemos encontrar muy buenas canciones que no desentonan en ningún momento, especialmente “Yes”, “She Is Suffering”, “4st 7lb” y “Die in the Summertime”. Por eso el disco sería aclamado por la crítica, llegó a ser considerado la obra maestra de los Preachers e incluso se lo compara constantemente con In Utero de Nirvana por su crudeza. Sin embargo, no llegó a tener una gran difusión por su bajo nivel de ventas. Apostar a un producto menos comercial (como sí lo eran sus primeros discos) también tiene sus desventajas, pero es a lo que debe someterse un artista para seguir creciendo.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

Entrevista a Valentin y los Volcanes

valentin-y-los-volcanes-7294290

Muchos grupos salen y siguen saliendo de la Plata como si fuese una cuna del Indie argentino. Valentin y los Volcanes es uno de ellos, una de las más gratas revelaciones que viene de editar en el 2010 su disco debut Play al Viejo Walkman Blanco, uno de los mejores discos del año pasado según nuestra consideración. Los muchachos nos brindaron esta entrevista en la que nos cuentan un poco de todo.

1. ¿Cómo nació Valentín y los Volcanes?

La idea nació un poco por azar, ayudado por nuestras ganas de volver a enchufar las guitarras y componer canciones nuevas. Cada uno de nosotros había tenido algunas bandas y acumulábamos en cajas de zapatillas viejas casetes con ensayos y canciones incompletas.

Me gusta ver esas viejas cintas como una especie de caja negra de un avión estrellado. Lo que hicimos fue revisar de alguna forma cómo había sido el accidente que había destruido nuestro avión y a partir de eso construir con todas esas partes una nueva y pequeña nave que funcionara para siempre. Un poco ruidosa al principio, con un ala más grande que la otra, con un motor un poco sucio y gastado, pero con cuatro pilotos entusiasmados. Y a veces el entusiasmo puede más que cualquier recurso técnico.

Comenzamos a ensayar en una sala que armamos en el fondo de la casa de Nico Kosinski, rodeados de pasto, un gran Sauce y la empática compañía de su familia. Yo me sentía un poco como en un disco de Tom Waits, porque detrás de esa medianera vivía un desquiciado fanático de ciertos animales, entonces escuchábamos siempre al llegar esa sinfonía disonante de pájaros y animales exóticos que el tipo había conseguido de alguna forma dudosa. Nos sentíamos en una especie de granja. Una granja de rehabilitación espiritual, con animales cantando.

En ese contexto aparecieron las primeras canciones.

2. ¿Cómo llegaron a elegir el nombre de la banda? ¿Qué significa Valentín y los Volcanes?

Es el nombre de una de las primeras canciones que maquetamos antes de ponernos a tocar en vivo, llevaba ese nombre y narraba el viaje de Valentin a una tierra de volcanes, un bolso con algunos discos, novelas y películas. El muchacho Iba a buscar su propia voz. La canción en si era realmente mala, tan mala que me siento muy orgulloso de ella.

En algún punto funciona como alegoría sobre nuestro propio viaje como banda, en nuestro subconsciente llevamos cargado un backup inmenso de obras que nos emocionaron alguna vez, novelas iniciáticas que hicieron que amemos cierta literatura; y películas que entretuvieron nuestras tardes y noches durante los 90s.

Esos recuerdos y percepciones siguen operando de alguna mágica forma en el momento de tomar cada decisión y de componer cada melodía. Crearon nuestro imaginario, nuestro propio wikipedia emocional.

3. Se nota la influencia en su música de varios grupos especialmente de los noventa, pero ¿Con cuales se sienten más identificados?

Siempre nos interesaron las bandas de los 90s, Pixies, Nirvana, My Bloody Valentine, The pastels, Guided By Voices, Jesus & Mary Chain, The Vaselines, Flaming Lips, Yo la Tengo, Pavement!  Discos que escuchamos mil veces y que fueron de alguna forma la banda de sonido de nuestra adolescencia. Esas melodías y gritos y guitarras configuraron nuestro gusto y nos enamoraron. Si bien no seguimos escuchando esas bandas y discos a diario, siguen operando de manera decisiva en algún lugar de nuestro espíritu cuando creamos una canción.

Pero es evidente que no son influencias directas ni únicas. Cuando componemos una melodía lo que sucede es algo parecido a una gran explosión de elementos e imágenes que guardamos en nuestra papelera de reciclaje mental. Una descarga múltiple que por alguna mágica razón se vuelve síntesis; y esa síntesis es la canción.

Como no sabemos más que algunos acordes, y nos declaramos bastante rústicos a la hora de tocar nuestras guitarras, nos gusta pensar que lo que guía nuestra obra tiene un puente mucho más directo con la emocionalidad que con la técnica.

Siempre creímos que una buena idea mal interpretada es mucho mejor que una idea pobre muy bien interpretada.

Y supongo que no hay nada mejor que sentirse un pararrayos, un receptor que vuelve síntesis toda una serie de descargas eléctricas. Cuando tocamos sentimos eso, es algo bastante intenso y vital, la mejor experiencia que alguien puede sentir haciendo música es esa especie de vibración fuerte, honesta y emotiva que produce una canción en vivo. Y los rayos vienen de esa década, definitivamente.

4. ¿Qué bandas son las que más escuchan hoy en día?

Escuchamos mucho rock independiente, tenemos en la camioneta todos esos discos que vamos recibiendo en recitales o fiestas. En estas semanas la camioneta es algo así como nuestro stereo-movil, el estudio donde estamos grabando nuestro segundo disco queda a unos 60 kilómetros, así que tenemos mucho tiempo para escuchar discos nuevos y clásicos: Tobogán Andaluz, Prietto Viaja al Cosmos con Mariano, Viva Elástico, Los Reyes del Falsete, Amor Elefante, Al cruzar la Calle, Mateo de la Luna, Sr. Tomate, Spectrum, Johnny Cash, Leonard Cohen, Pixies, Harlem, Drake, Beach Fossils, los Stones…

En casa el último disco que escuché mucho es “Sometimes I Wish We Were an Tagle”, de Bill Callahan, tiene una voz increíble.

5- ¿Qué significa la música para ustedes?

Supongo que la música es un intento de mostrar en sonidos lo que los sonidos no pueden mostrar.

Y es nuestra aventura, nuestro verano permanente, me gusta mucho algo que dice Nico, él dice que luego de tocar , emborracharse, sacudir su guitarra y gritar como si fuera la última noche del mundo  ,  la vuelta al trabajo de lunes y radios AM y conversaciones sobre el clima y la seguridad se hace más divertida. Porque siente que tiene un secreto, que forma parte de una especie de ritual liberador, que no siempre puede compartirlo con sus compañeros de trabajo pero que lo hace sentir vivo.  Todos deberían tener una banda de rock. El mundo sería mucho más agradable.

6. “Play al Viejo Walkman Blanco” es un disco que sigue sorprendiendo por lo bueno. ¿Qué expectativas tenían ustedes del disco?

Supongo que cuando alguien escribe una novela, dirige una película o graba un disco lo hace creyendo que está haciendo algo realmente importante, pero la verdad es que no teníamos muchas expectativas cuando grabamos ese disco. No es un mal plan pensar que lo que uno hace es una mierda, de esa forma siempre salís ganando.

Pero bueno, en definitiva uno tiene que creer en su obra, sentir que está haciendo algo importantísimo, porque sino sintiéramos eso venderíamos nuestras guitarras y compraríamos palas o pinceles.

Cuando éramos chicos nos colgábamos una toalla en el cuello y jugábamos a ser súperman. No actuábamos de Súperman,  ERAMOS Súperman.

También creíamos tener el poder de volvernos invisibles; y no actuábamos de invisibles, ERAMOS  invisibles. Lo éramos porque realmente lo creíamos.

Fé poética, cierta demencia, un poco de valor, seguridad en lo que se hace, y una idea. Eso es todo.

El resto no depende de uno, el resto es coyuntura, azar, destino, lo que sea..

7. ¿Qué es lo que más disfrutan del mismo?

Alguien dijo alguna vez  “las poesías no se terminan, se abandonan” con esas canciones nos sucedió algo así. Debimos abandonarlas en el momento en que empezaban a enfermarnos. Alguien podría tomarse toda una vida arreglando una canción, probando diferentes sonidos de guitarra y  palabras y arreglos. Pero en algún momento uno debe tomar la decisión de dejarlas ir, por lo general la bancarrota personal es un buen impulso para hacerlo, la pérdida de cierta noción de realidad es otra instancia.

Las canciones de nuestro primer disco fueron abandonadas, son canciones inconclusas, encerradas en un disco incompleto.

En relación a esto, tal vez lo más placentero es ver que muchas de esas canciones siguieron creciendo solas, superaron nuestro abandono y se completaron en los chicos que las escucharon y que las cantan cuando tocamos en vivo. Nos pasó muchas veces escuchar a algún simpático desconocido explicándonos nuestras propias letras, contándonos la versión que ellos percibían de cada una. O leer reseñas de gente que vive muy lejos de nuestras casas explicándonos de qué iban nuestras propias canciones.

Bueno, por ahí suena extraño, o grandilocuente, pero comprobar que somos capaces de crear pequeños estribillos simples que cualquier chico o chica puede tomar y sentirlo como propio y completarlo es muy hermoso.

8. ¿Cómo ven el crecimiento que el Indie esta teniendo en la Plata y en el país?

Muy bien, estamos a favor de cualquier cosa hecha con espíritu y corazón, y nos gusta mucho ver que ciertos axiomas culturales van cambiando, es alentador.

9. ¿Qué es lo que se viene de Valentín y los Volcanes?

Algunas giras (Corrientes, Santa Fe, Bahía Blanca) otras buenas fechas en capital y La Plata con bandas amigas en algunos festivales.

Pero lo que más nos interesa y ocupa en este momento es  un nuevo disco que estamos terminando de grabar. Son  canciones pop, pero con cierta enfermedad o violencia. Suponemos saldrá antes de fin de año. También, como Play al Viejo Walkman Blanco, está centrado en las guitarras.

Julián (El Joven Manos de Trémolo) nuestro amigo y productor, nos está ayudando a encontrar ciertos sonidos que siempre nos interesaron, pero que no lográbamos cazar. Siempre volvemos del estudio escuchando lo que hicimos en el día, y cada vez nos gusta más.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Peter Frampton – Wind of Change (1972)

Puntaje del Disco: 7.5

  1. Fig Tree Bay: 7
  2. Wind of Change: 8.5
  3. Lady Lieright: 7
  4. Jumpin’ Jack Flash: 6
  5. It’s a Plain Shame: 8
  6. Oh for Another Day: 6.5
  7. All I Wanna Be (Is by Your Side): 8
  8. The Lodger: 6
  9. Hard: 7
  10. Alright: 7.5

Reconocido como una de los rockeros más populares en concierto en los años setenta, Peter Frampton conoció desde joven la exposición pública y logró impactar desde corta edad con sus apariciones. “Face of 1968”, según la prensa de entonces, el inglés oriundo de Kent se convirtió en una estrella adolescente mediante las apariciones con su banda The Herd. En 1969 dejó aquel grupo para sumarse a The Humble junto a Steve Marriott de The Small Faces.

Durante tres años Frampton consiguió un gran apoyo a sus producciones, llegando a colaborar con artistas como Harry Nilsson, Jerry Lee Lewis y con el mismísimo George Harrison en su disco “All Things Must Pass” de 1970. En 1971 y por diferencias musicales Peter abandonó The Humble para iniciar su carrera solista. Un año más tarde y con ayuda de otro Beatle, Ringo Starr, Billy Preston y Mike Jones, entre otros, se lanzó el álbum debut.

Con las guitarras acústicas como fundamento, “Wind of Change” es un disco pegadizo con melodías agradables (“Fig Tree Bay”, “Lady Lieright”) que tienen mucho de las influencias de bandas de ese momento como Traffic y Blind Faith. “It’s a Plain Shame” y “All I Wanna Be (Is by Your Side)” cortan un poco ese tono más sereno de “Oh for Another Day” haciendo un rock más clásico con mucha guitarra. La versión de The Rolling Stones de “Jumpin’ Jack Flash” tiene buenas intenciones pero no resultó convincente.

A pesar de no haber tenido demasiada repercusión, “Wind of Change” marcó el camino solista de este gran artista, cuyo auge llegaría más tarde.

Piro

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

Kate Nash – Made of Bricks (2007)

Puntaje del Disco: 8

  1. Play:
  2. Foundations: 9
  3. Mouthwash: 7,5
  4. Dickhead: 8
  5. Birds: 7,5
  6. We Get On: 8
  7. Mariella: 6,5
  8. Shit Song: 6
  9. Pumpkin Soup: 8
  10. Skeleton Song: 8,5
  11. Nicest Thing: 7
  12. Merry Happy: 8,5

Desde que empezamos a escuchar sobre la londinense Kate Nash se la ubicó dentro de la camada de nuevas cantantes británicas que estaban dando que hablar y prometían aun mas como Lily Allen y Amy Winehouse. Algo que resulta un verdadero simplismo ya que por el solo hecho de tener el acento ingles tan característico y abordar letras confrontativas, directas y repletas de lenguaje coloquial local no quiere decir que sean iguales como algunos quisieron insinuar. Lo cierto es que las mayores influencias que podemos encontrar en su álbum debut Made of Bricks (2007) están mas emparentadas a sus mayores influencias como Regina Spektor y Bjork.

Interesada en la música desde niña comenzó tocando piano y mientras acudía a un colegio católico en las afueras de Londres también se intereso en tomar clases de guitarra y teatro. Su carrera comenzó en 2005 con dieciocho años cuando después de tocar en varios bares locales subió sus temas a MySpace y empezó a ser tenida en cuenta cuando precisamente la antes mencionada Lily Allen la acepto como amiga y la señalo como una promesa. Desde entonces sus visitas se multiplicaron.

El segundo sencillo de Nash «Foundations» llego a ubicarse en las primeros lugares en las radios británicas y su álbum debut se hacia inminente y debió adelantarse debido al suceso del tema. Así fue como nació el exitoso Made of Bricks.

A lo largo del disco Nash revela que además de tener una buena voz es una excelente compositora capaz de ilustrar capaz de contar historias de desencanto amoroso con gracia, muchas sutilezas y personalidad. Demostrando capacidad y sobre todo un futuro promisorio, de todas estas características viene la mencionada comparación con Allen. Sobre el tema Kate dejo su postura bien clara: “Creo que es periodismo perezoso y también es mucho machismo al querer hacer imponer que no hay suficiente espacio para dos cantantes mujeres de Londres”.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

Entrevista a astrolabio

astrolabio-5805380

Desde Mallorca llega astrolabio, un grupo de rock alternativo conformado por Carlos, Juancho, Miguel y Jaume que acaba de autoeditar su primer disco, grabado en URBAN producciones con Rafa Rigo (ex-Sunflowers, ex-Sexy Sadie) y nos brindó esta entrevista para presentarse.

1. ¿Cómo inició el proyecto de astrolabio?
De una forma muy natural casi evolutiva, astrolabio  siempre existió dentro de nosotros  de alguna forma u otra en diferentes en colores.

2. ¿Cómo se autodefinirían?
Pop rock freudiano con aromas distraídos.

3. ¿Cuáles son sus 3 bandas de cabecera?
Elegir sólo tres bandas es bastante complicado… pero nos parece interesante una mezcla entre The velvet underground, Los Planetas, 13 Flor Elevators.

4. Siendo el Indie Rock un género de moda en el mundo en estos días ¿Qué los distingue del resto?
Nuestro objetivo es encontrarnos a nosotros mismos. Siempre estamos investigando no queremos ser hijos de nadie.

5. ¿Cuáles su opinión sobre el indie español actual respecto de la escena internacional?
Creo que hay cuatro grupos que se comen todo el pastel, aunque si están ahí es porque algo habrán hecho bien. Lo peor es que hay pocos editores que se interesen por bandas nuevas y proyectos arriesgados. La contracultura no se respeta mucho ya que no da dinero y es peligrosa.

6. ¿Qué nos pueden contar de su álbum debut? ¿Cuáles son sus expectativas?
Ahora estamos intentando que llegue al máximo de gente posible y polinizarlos, y lo que tenemos pensado a partir de ahora es seguir investigando y tocando. Queremos hacer el máximo de conciertos aunque las condiciones sean pésimas, al vivir en una isla es un poco más difícil, aunque somos buenos nadadores no llegamos a tanto.

7. ¿Con qué bandas les gustara ir de gira?
Con cualquiera que haya buena aunque estén muertos.

8. ¿Cuáles su máxima aspiración a futuro como banda?
Más que nada el crecimiento interior mental y el exhibicionismo del rock and roll en directo. Las canciones que nos salen nos hacen crecer en todos los sentidos.

9. ¿Qué nos espera de astrolabio a futuro?
Un camino lleno de llantos y lamentaciones, pero al final a lo mejor hay luz.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Agenda del Rock Nacional #32

jarabe_palo-5442710

Jarabe de Palo, la consagrada banda española liderada por Pau Dones, será una de las protagonistas de este fin de semana en materia de conciertos de rock en el país. Volverán a pisar suelo argentino de la mano de su octavo material de estudio ¿Y Ahora Que Hacemos? (2011).

La cita será en La Trastienda Club (Balcarce 460, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) donde se espera un show vibrante en el cual repasaran su extensa carrera que ya data de quince años de trayectoria.

VIERNES 30

  • Las Pastillas del Abuelo – Orfeo Superdomo (Ciudad de Córdoba) 21:30 Hs.
  • Miguel Mateos – Teatro Colonial (Avellaneda, Prov. de Buenos Aires) 22:00 Hs.
  • Estelares – Club Tucumán (Quilmes, Prov. de Buenos Aires) 22:00 Hs.
  • Flema y 2 Minutos – Willie Dixon Blues Club (Rosario, Santa Fe) 21:00 Hs.
  • Botafogo – 990 Arte Club (Ciudad de Córdoba) 22:00 Hs.
  • OConnor – Refugio Guernica (Ciudad de Córdoba) 21:00 Hs.
  • Espumer-Machi-Judurcha – Boris Club de Jazz (Ciudad de Buenos Aires) 22:00 Hs.
  • Eruca Sativa  – Santana Bar (Ramos Mejía, Prov. de Buenos Aires) 22:30 Hs.
  • Taramisco y Antu – Niceto Club (Ciudad de Buenos Aires) 20:30 Hs.
  • La Cosa Mostra – Club Cultural Matienzo (Ciudad de Buenos Aires) 22:00 Hs.

SABADO 1

  • Jarabe de Palo – La Trastienda Club (Ciudad de Buenos Aires) 23:30 Hs.
  • Javier Calamaro – El Teatro Café Concert (La Plata, Prov. de Buenos Aires) 21:00 Hs.
  • Cadena Perpetua – Complejo Tedeum (Zarate, Prov. de Buenos Aires) 21:00 Hs.
  • Botafogo – Sala Lavardén (Rosario, Santa Fe) 22:00 Hs.
  • Diego Frenkel – Berlín Café (Rosario, Santa Fe) 21:00 Hs.
  • Volador G – Buenos Ayres Club (Ciudad de Buenos Aires) 20:00 Hs.
  • Tomas Aristimuño – La Oveja Negra (Ciudad de Buenos Aires) 23:30 Hs.
  • Jordan – Vinoteca Perrier (Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires) 21:00 Hs.
  • Viejos Komodines  – The House of Music (Lanus, Prov. de Buenos Aires) 19:00 Hs.
  • Roxana Amed – Boris Club de Jazz (Ciudad de Buenos Aires) 22:00 Hs.

DOMINGO 2

  • La Perra Que Los Parió – La Trastienda Club (Ciudad de Buenos Aires) 21:00 Hs.
  • Dancing Mood – Shapo Disco (La Plata, Prov. de Buenos Aires) 21:00 Hs.
  • Boris Big Band y la Open Jazz Jam Session de Boris – Boris Club de Jazz (Ciudad de Buenos Aires) 20:00 Hs.
Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Los Reyes del Falsete – La Fiesta de la Forma (2009)

los-reyes-del-falsete-la-fiesta-de-la-forma-2009-9979941

Puntaje del Disco: 8,5

  1. Las Cosas Como Son: 8
  2. El Gran Cohete: 8
  3. Mi Chica: 9,5
  4. Ida y Vuelta (a Plaza): 9
  5. La Fiesta de la Forma: 9
  6. Pacheco: 8,5
  7. Yabran: 7,5
  8. Monseñor: 8,5
  9. El Telefonista Loco: 8
  10. Tifi Rex (version estudio): 8,5

Noise, canciones melódicas, un par de guitarras, una batería y por sobretodo mucho Lo-Fi son los ingredientes claves para la receta de los Reyes del Falsete. Muchas de estas cualidades pueden encontrarse en los grupos indies que paulatinamente siguen naciendo y marcando su terreno en el underground dentro de Argentina.

Sin embargo, los Reyes del Falsete también se las rebuscan para destacarse dentro del género. En su disco debut La Fiesta de la Forma, producido por el ex El Otro Yo Ray Fajardo, nos encontramos con muy buenas canciones plagadas de guitarras distorsionadas al estilo de El Mato, que además incorporan coros y “falsetes” que son desafinados. Pero es lo que los hace originales, porque además de resultar divertidos forman parte de su esencia Lo-fi.

El eje central del disco es “Mi Chica”. Es una especie de “Teen Age Riot” en el que mejor combinan sus guitarras, siendo incluso uno de los más largos del disco pero siempre manteniendo una dinámica tremenda. “Ida y Vuelta (a Plaza)” es otra destacada, pero esta vez tenemos una canción más melancólica y apagada. En el resto del disco los Reyes descontrolan en forma despreocupada y precisa simultáneamente, siempre logrando buenos ganchos melódicos e inclusos buenos riffs como en la homónima “La Fiesta de la Forma”. Y sobre el final esta “Tifi Rex”, el distinto del álbum porque aparece por primera vez una guitarra y una melodía más calma.

Muy buen disco. Y lo mejor de estos grupos nuevos es que podemos descargar el disco de su propia página para escucharlo.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Supertramp – Crime of the Century (1974)

Puntaje del Disco: 8

  1. School: 8.5
  2. Bloody Well Right: 7.5
  3. Hide in Your Shell: 8
  4. Asylum: 7
  5. Dreamer: 9 
  6. Rudy: 7.5
  7. If Everyone Was Listening: 7
  8. Crime of the Century: 7.5 

Antes de sentarse en el buffet americano a desayunar con los estadounidenses, Supertramp pasó por un período de crecimiento que tuvo sus momentos destacables y otros no tanto. “Supertramp” el disco debut no había causado el impacto esperado y su sucesor “Idelibly Stamped” de 1971 tampoco mejoró la producción anterior. Sin embargo, con “Crime of the Century” de 1974, la banda liderada por Roger Hudson comenzó a encontrar los sonidos a los que deseaba llegar y que desembocaron tiempo más tarde en el recordado “Breakfast in America”.

“Crime of the Century” es un disco conceptual que relata la historia de Rudy, un hombre que desde la desazón que le genera el sistema educativo, sus amigos y la sociedad en su conjunto (magníficamente representado en “School”), busca una salida a tanto tormento. En “Bloody Well Right” Rudy se une a un grupo de agitadores, que en realidad terminan sintiéndose a gusto con el sistema y sus ideales no eran los que él esperaba, recluyéndose en el aislamiento de la sociedad (“Hide in Your Shell” y la lúgubre “Asylum”) hasta derivar en una crisis nerviosa.

La segunda parte del álbum tiene a “Dreamer” como una de las piezas más notorias y alegres, convirtiéndose en el primer gran éxito de la banda. “Rudy” concluye el relato de los padecimientos que el protagonista ha atravesado, haciendo referencia a las canciones anteriores. Finalmente en “If Everyone Was Listening” se escucha a Rudy balbuceando los males que la sociedad moderna le ha causado a la humanidad, que en definitiva fue el crimen del siglo al que alude este muy buen material de Supertramp.

Piro

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 5)

Tu dosis necesaria de discos, películas, series y más

Translate »