Mejores Discos del 2009

A partir de mañana estaremos posteando los diez discos que a nuestro criterio son los mejores del 2009.

A modo anticipo les dejamos los Top Ten de los mejores discos del año elaborados por diferentes reconocidas revistas y páginas de rock. Notaran ciertas disparidades y similitudes, y que muchos grupos famosos ni figuran.

Rolling Stone:

  1. U2 – No Line on the Horizon
  2. Bruce Springsteen – Working on a Dream
  3. Phoenix – Wolfgang Amadeus Phoenix
  4. Jay Z – The Blueprint 3
  5. Green Day – 21st Century Breakdown
  6. Dirty Projectors – Bitte Orca
  7. Neko Case – Middle Cyclone
  8. The-Dream – Love vs Money
  9. The xx – The xx
  10. Sonic Youth – The Eternal

Spin Magazine:

  1. Animal Collective – Merriweather Post Pavilion
  2. Yeah Yeah Yeahs – It’s Blitz!
  3. Phoenix – Wolfgang Amadeus Phoenix
  4. Grizzly Bear – Veckatimest
  5. Girls – Album
  6. Bat For Lashes – Two Suns
  7. Mos Def – The Ecstatic
  8. Florence and the Machine – Lungs
  9. Drake – So Far Gone
  10. The Dead Weather – Horehound

NME Magazine:

  1. The Horrors – Primary Colours
  2. The xx – xx
  3. Yeah Yeah Yeahs – It’s Blitz!
  4. Wild Beast – Two Dancers
  5. Animal Collective – Merriweather Post Pavilion
  6. Grizzly Bear – Veckatimest
  7. The Big Pink – A Brief History of Love
  8. Fuck Buttons – Tarot Sports
  9. Fever Ray – Fever Ray
  10. Jamie T – Kings & Queens

Acclaimed Music:

  1. Animal Collective – Merriweather Post Pavilion
  2. Grizzly Bear – Veckatimest
  3. The xx – xx
  4. Wild Beast – Two Dancers
  5. Phoenix – Wolfgang Amadeus Phoenix
  6. The Horrors – Primary Colours
  7. Fever Ray – Fever Ray
  8. Florence and the Machine – Lungs
  9. Dirty Projectors – Bitte Orca
  10. Bat For Lashes – Two Suns

Allmusic:

  1. Mejores discos del 2009
  2. Mejores discos de Rock del 2009
  3. Mejores discos de Reggae del 2009
  4. Mejores discos de Metal del 2009
  5. Allmusic Loves 2009: Elección de escritores

Otras Páginas:

  1. Best Ever Albums
  2. Best Albums of 2009
Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Postales Dramáticas: Ricardo Mollo

Entrevista, no tan exclusiva, pero entrevista al fin, a Ricardo Mollo

Persimusic - Ricardo Mollo - Entrevista - Divididos - Sumo

Con Mollo hay que cuidarse. Es un tipo que hace años no hace notas para medios gráficos por la manía que tienen algunos periodistas de inventar las respuestas del entrevistado. Tal es así que llevaba siempre un grabadorcito encima para comprobar las barbaridades que después escribía algún sádico periodista o editor sobre lo que él había dicho.

Además, hay que admitirlo, es Ricardo Mollo, digo. Uno espera encontrarse una bestia-rock con el aura encandiladora propia de todas las grandes leyendas de la música. Pero no. Resulta que Mollo es un tipo sencillo, tranqui, humilde, sensible, que le gusta tocar la viola. ¿Hacía falta algo más? Tuvo la buena onda de venir a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para que pudiéramos acribillarlo con las más despiadadas preguntas. Y después, inevitablemente, bancarse la parva de admiradores que pedían –demandaban– (exigían) una foto con Ricardo para después ponerla en un portarretrato mersa y decirle a sus amigos: “¿Vieron, giles? Les dije que soy amigo de Mollo”, o para que les firme algún disco o quién sabe qué otras cosas puede pedir un fanático obnubilado.

Lo cierto es que tuvimos la oportunidad de que nos cuente sobre sus orígenes musicales, su epopeya adolescente, Sumo, Divididos, la industria discográfica, los festivales, y por supuesto, de su música (“DUH”). Persi Music no podía, sin más, estar ausente en semejante evento.

De pequeño: Richie, riqui, o “mollín”

No sabemos cómo le decían sus padres cariñosamente, pero lo cierto es que Ricardo Mollo nació inopinadamente el 17 de agosto de 1957 (exactamente ciento siete años después de la muerte de San Martín, catorce después del nacimiento de Robert de Niro, cinco del de Guillermo Vilas, y dos años antes que mi vieja: un grosso) en Pergamino, provincia de Buenos Aires.

Su padre tenía una fábrica de zapatos, su hermano –Omar– había manifestado una temprana vocación musical, folklorista y telúrica. Estaban apenas plantadas las semillas que lo convertirían, a su vez, en protagonista del rock local con su grupo MAM, y posteriormente (contemporáneamente) en un nuevo adepto al tango. En plenos 50’, en la casa de los Mollo se escuchaba únicamente folklore y tango.

Ricardo se crió en este ambiente, en una casa donde siempre había un tocadiscos prendido. Y, hoy en día, no puede evitar emocionarse cuando se acuerda de los paseos con su padre y su hermano por los parajes pergaminenses. Silbando y cantando una canción de un paisano suyo, Atahualpa Yupanqui, rodeados de remolinos danzarines y pedregales brillosos. Y así descubrió Ricardo que quería dedicar su vida a eso.

Las primas adolescentes trajeron la novedad de un Leonardo Favio o un Sandro, y eso planteó una renovación de material. A los nueve años, participó –y ganó– un concurso de canto en una sociedad de fomento en Temperley, interpretando un tema de Leonardo Favio. De allí en adelante, fue todo exploración musical. Pero antes, antes… un exilio indeseado.

La fábrica de zapatos de don Alejandro Pascual Mollo se incendió. Representó una gran pérdida: tuvo que arreglar todo, pagar sus deudas, y luego llevar a su familia a Buenos Aires a empezar de cero. Allí Ricardo tuvo que trabajar con su padre, pero ya la música representaba ese torrente espiráldico que lo estrangulaba sin piedad. A los diez años descubriría, de la mano de su hermano, el soul penetrante de Aretha Franklin. A los doce tendría su primer guitarra. Y a los trece, en la casa de la novia de un amigo suyo (que tenía tocadiscos), haría un descubrimiento capital:

 

Estas performances de Jimi Hendrix, incluidas en el lado seis del vinilo Woodstock: Music from the original sountrack and more (y posteriormente recopiladas en el CD Live at Woodstock), marcaría un antes y un después en la vida de Ricardo Mollo. Transitaría la secundaria penosamente, deseando volver a su casa para ponerse a tocar la guitarra, y a pasar lentiiito lentiiito los discos en el Winco para entender qué carajos hacía Hendrix con la guitarra, y cómo lograba esas sonoridades (y cómo, además, tocaba con los dientes). Luego, en el trabajo, consumiría sus horas laborales imaginando nuevas combinaciones de acordes, progresiones y riffs exploratorios. Y esto es, para Mollo, lo más importante, éxito mediante: nunca olvidarse de ese pibe que lo único que quiere es tocar la guitarra.

La industria

Ricardo Mollo tuvo la oportunidad de formar parte de una de las bandas más emblemáticas del Rock Nacional argentino, en muchos sentidos rupturista y exploratoria: Sumo. Mucho se escribió sobre la banda, es al ñudo recalcar lo importante que es para la historia de la música nacional y para la “vieja” y “nueva” juventud (además, claro está, para todos los pibes de más o menos 21 años que se llaman Luca).

Pero Mollo aclara que el éxito masivo de Sumo llegó recién después de la muerte de Luca Prodan. En 1988, cuando Mollo y Arnedo siguieron tocando juntos (para luego formar Divididos, junto con Collado), se presentaron a la discográfica con la que habían trabajado con Sumo, y allí les dijeron: “Primero, toquen. Después, vemos”. Y así entramos de lleno en el funcionamiento de la vorágine comercial de la industria musical. No es para menos. Divididos tiene el derecho de las canciones, pero no de los discos, no del soporte. Luca, por ejemplo, nunca llegó a cobrar el dinero que le correspondía por derecho en S.A.D.A.I.C. Cansados de estas operatorias, cansados de las consecuencias de trabajar con un sistema caníbal, cansados de irregularidades y manejos extraños (ver Yapa), decidieron abrirse y producir sus propios discos.

Esto trajo aparejada una independencia de doble filo. Por un lado, no tienen nadie que los apure, tienen total libertad de elección artística y manejan sus propios tiempos. Pero por otro, producir es una tarea que lleva tiempo y no es sencilla. Es por esto que, por ejemplo, no hacen un nuevo lanzamiento de estudio desde el 2002.

Mientras tanto, se dedicaron a hacer recitales y presentaciones en vivo, que es después de todo lo que más les gusta. Con algunas contradicciones: reprueban mucho los festivales “patrocinados” por tal o cual marca, ya que es simplemente una movida marketinera; Mollo piensa que lo más importante debería ser la música, y no el auspiciante. También es una suerte de desprecio a las bandas que recién están empezando; consecuencia tal vez de que el grueso de los espectadores van a ver a los grandes artistas. Pero, por otro lado, Divididos se presenta regularmente a festivales que llevan el nombre de una cerveza, una gaseosa o un celular, porque no pueden conseguir un estadio o lugares amplios donde tocar. Mollo combina su deseo de tocar en un estadio con la más profunda vergüenza de tocar, él sólo, frente a unas veinte personas.

 

Y de yapa…

Barba

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–><!–[if !mso]> <! st1:*{behavior:url(#ieooui) } –> <!–[endif]–> <!–[endif]–>
Tu puntuación
(Votos: 2 Promedio: 5)

The Hives – Veni Vidi Vicious (2000)

Puntaje del Disco: 8

  1. Declare Guerre Nucleaire: 8
  2. Die, All Right!: 7
  3. A Get Together to Tear It Apart: 6
  4. Main Offender: 8,5
  5. Outsmarted: 8
  6. Hate to Say I Told You So: 9
  7. The Hives – Introduce the Metric System In Time: 6,5
  8. Find Another Girl: 7
  9. Statecontrol: 8
  10. Inspection Wise 1999: 7,5
  11. Knock Knock: 7,5
  12. Supply and Demand: 9

The Hives es una banda originaria de Suecia que incursiono en distintos estilos como el Garage Rock, el Indie,o Punk Rock. Comenzó su carrera a mediados de los noventa pero recién con la edición de su segundo material en Septiembre del 2000 Veni Vidi Vicious logro hacerse mas conocida en Europa.

El titulo del álbum es un juego de palabras que hace alusión a la frase que utilizó el emperador romano Julio César cuando conquistó Asia Menor: «Veni, vidi, vici» (Vine, vi, vencí). En el disco se prioriza la energía punk rememorando a grupos como de The Stooges o Sex Pistols aunque por momentos también se pueden encontrar rasgos Indie, sonido de moda a principios de esta década. Los potentes singles “Supply and Demand”, “Main Offender” y principalmente “Hate to Say I Told You So” son una muy buena carta de presentación de la banda, aunque en su totalidad el disco es bastante desparejo. Después de ver el video de «Hate To Say I Told You So», el reconocido productor Alan McGee decidió firmar a la banda a su recién formada compañía discográfica Poptones. Donde publicó un disco compilatorio de sus dos primeros trabajos Your New Favourite Band en 2001, que resultó ser su despegue, llegando a los principales puestos en el Reino Unido y tras el éxito del álbum, volvieron a publicar los singles «Hate To Say I Told You So» y «Main Offender» en el Reino Unido y también volvió a publicar Veni Vidi Vicious en Estados Unidos.

The Hives es un grupo recomendable e ideal para cualquier fanático de la vieja escuela de guitarras punk y para ver en vivo, y como merito importante se podría decir que lograron hacerse un lugar en la embestida Indie a pesar de provenir de un mercado bastante poco habitual como los países escandinavos.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

The Allman Brothers Band – The Allman Brothers Band (1969)

Puntaje del Disco: 8,5

  1. Don’t Want You No More: 8
  2. It’s Not My Cross To Bear: 7,5
  3. Black Hearted Woman: 8
  4. Trouble No More: 8,5
  5. Every Hungry Woman: 8
  6. Dreams: 9
  7. Whipping Post: 9

The Allman Brothers Band es el grupo americano considerado artífice principal de lo que se denominó el rock sureño. Encabezados por los hermanos Allman, Duane (guitarras) y Gregg (vocales y órgano), este grupo lanzaría en 1969, su primer disco, el cual llevó, como frecuentemente sucede, el mismo nombre que el grupo.

The Allman Brothers Band es un disco homogéneo, esencialmente de blues/rock. Un blues/rock que se sucede corte tras corte y conforma un producto compacto. En el que además uno puede entretenerse con cosas como: la instrumental «Don’t Want You No More», el buen cover de “Trouble No More” de Muddy Waters y de clásicos desgarradores de la banda como “Dreams” y “Whipping Post”.

Este álbum debut fue realmente aclamado por la crítica, tal vez llevándolo a un nivel extraordinario que no merece. Catalogándolo con frases como “el mejor álbum debut jamás hecho por una banda de blues americana”. Un rótulo tremendo para un disco menos interesante que varios trabajos posteriores del grupo. Pero por más exagerado que resulte, The Allman Brothers Band es un muy buen disco. No excelente, simplemente muy bueno, en el cual los Allman ya empezaron a demostrar algunas de sus principales facultades, como su destreza instrumental y capacidad de improvisación.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 2 Promedio: 4)

The Libertines – The Libertines (2004)

Puntaje del Disco: 9,5

  1. Can’t Stand Me Now: 9,5
  2. Last Post on the Bugle: 8,5
  3. Don’t Be Shy: 9
  4. The Man Who Would Be King: 8
  5. Music When the Lights Go Out: 8,5
  6. Narcissist: 8,5
  7. The Ha Ha Wall: 9,5
  8. Arbeit Macht Frei: 7
  9. Campaign of Hate: 8
  10. What Katie Did: 7
  11. Tomblands: 8,5
  12. The Saga: 8,5
  13. Road to Ruin: 8
  14. What Became of the Likely Lads: 10

El dúo formado por Carl Barât y Pete Doherty es sin dudas el que mas reivindico el espíritu de sexo, drogas y rock and roll en los últimos años, carentes de verdaderos roqueros como los de antes repletos de excesos y controversias.

En Octubre del 2003 Barât se reunió con el problemático Pete luego de que este pasara 2 meses en la prisión Wandsworth en el sur de Londres. Inmediatamente después de la emotiva reunión ese mismo día The Libertines se presentarían en el Tap’n’Tin Pub de Kent en un show que mas tarde seria elegido por la revista NME como el mejor del año.

Para ese entonces el manager del grupo Alan McGee, que tubo que lidiar con personalidades dificultosas como los hermanos Gallagher en los noventa califico a los Libertines como “la banda más extrema con la que trabajo”, con innumerables problemas internos, la rehabilitación de Doherty, su reciente salida de prisión y demás conflictos aun así la se las ingeniaron para grabar su segundo y último trabajo titulado también The Libertines, editado en Agosto del 2004 cuando ya Doherty había abandonado el grupo para realizar una rehabilitación (otra vez poco exitosa) en un monasterio de Tailandia.

El disco inmediatamente ocupo los primeros listados en Gran Bretaña y vendió casi 100 mil copias en su primera semana. Musical y líricamente se nota un avance del dúo compositor desde Up the Bracket manteniendo su identidad y estilo que los hizo triunfar con canciones biográficas que narran la relación conflictiva entre ambos. Temas como “Can’t Stand Me Now”, “Don’t Be Shy”, “The Ha Ha Wall” y “What Became of the Likely Lads” son un ejemplo de porque se los denomino como el conjunto mas importante de su generación y que si hubieran podido mantenerse mas tiempo en pie y tener una relación mas estable Carl y Pete hubieran sido aun mas grandes.

Al negársele el retorno luego de su fallida rehabilitación, Pete Doherty decidió abocarse de lleno a su nuevo y actual proyecto Babyshambles.

Su último show, sin Doherty, tuvo lugar el 17 de Diciembre del 2004 en Paris. Barât decidió disolver The Libertines al no poder seguir usando dicho nombre sin su antiguo compañero y fundaría por su parte otro grupo con singular éxito en las islas británicas Dirty Pretty Things.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

The Yardbirds – Roger The Engineer (1966)

Puntaje del Disco:  6,5

  1. Lost Women: 8
  2. Over Under Sideways Down: 8,5
  3. The Nazz Are Blue: 8
  4. I Can’t Make Your Way: 5,5
  5. Rack My Mind: 6,5
  6. Farewell: 7
  7. Hot House Of Omagararshid: 4
  8. Jeff’s Boogie: 7,5
  9. He’s Always There: 6,5
  10. Turn Into Earth: 6
  11. What Do You Want: 7,5
  12. Ever Since The World Began: 5
  13. Psycho Daisies: 7,5
  14. Happenings 10 Years Time Ago: 8,5

Las aspiraciones de los Yardbirds y Eric Clapton (primer guitarrista importante de la banda) no iban de la mano. Clapton terminaría dejando el grupo para abocarse en nuevos proyectos como el de Cream. Un nuevo guitarrista tomaría las riendas de los Yardbirds: Jeff Beck. Con Beck a la cabeza la banda comenzaría a explorar horizontes impensados, siendo la psicodelia la principal protagonista. Su nuevo rumbo quedaría marcado en el álbum que editaron en 1966: Roger The Engineer.

Hay dos cualidades que hacen interesante a este disco: 1) Representa uno de los primeros trabajos psicodélicos de los sesenta; 2) Es el primer disco íntegramente compuesto por material original de los Yardbirds.

Teniendo en cuenta estos detalles uno puede esperar mucho de este disco, sin embargo, Roger The Engineer es desgraciadamente decepcionante. A pesar de su intento por innovar, el álbum resulta chato y aburre más de lo que entretiene. Esto se debe principalmente a que ningún corte es sobresaliente. Ciertamente hay números de de rock/blues psicodélicos bastante buenos como “Lost Women”, “Over Under Sideways Down” y “The Nazz Are Blue”, pero ninguno de ellos llama poderosamente la atención.

El segundo problema de Roger The Engineer está en su inconsistencia. En el disco se entremezclan cortes mediocres como “I Can’t Make Your Way” y “Ever Since The World Began” que llevan al bostezo. Y hasta se da el gusto de llegar al pobrísimo nivel de “Hot House Of Omagararshid”, que debe ser con toda su insolencia, el corte psicodélico más bobo de todos los tiempos.

Otra incongruencia, en este caso afortunada, es el hecho de que su canción más excepcional sea un bonus track (por lo menos en esta versión): “Happenings 10 Years Time Ago”. Este tema es el distinto del disco al tratarse de una de las primeras interpretaciones conjuntas entre Jeff Beck y Jimmy Page. Justamente, tiempo más tarde Beck dejaría en manos de Page el liderazgo de la banda.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

Van Morrison – Astral Weeks (1968)

Puntaje del Disco: 9

  1. Astral Weeks: 8
  2. Beside You: 7
  3. Sweet Thing: 8
  4. Cyprus Avenue: 9
  5. The Way Young Lovers Do: 7
  6. Madame George: 7
  7. Ballerina: 8
  8. Slim Slow Slider: 7

Conocido como el Bob Dylan de Irlanda, George Ivan Morrison cuenta con una trayectoria digna de una leyenda de la música. Si bien ya había adquirido experiencia y trascendencia con su banda Them, sería en 1967 cuando lanzó su carrera solista con el álbum debut “Blowin’ Your Mind!” que incluyó uno de sus mayores éxitos: “My Brown Eye Girl”.

Al año siguiente Van Morrison editó “Astral Weeks”, un disco que combina el folk, el blues, el jazz y también la música clásica. La diversidad de ritmos y las letras casi bizarras hacen que este disco genere una introspección hasta lo más profundo de uno. En propias palabras del cantante, la canción “Astral Weeks” es una de esas que “te hace ver la luz al final del túnel”. Continuando con ese hilo de esperanza también se encuentra “Beside You”, inspirada en el hijo de Morrison y “Sweet Thing”, es una inspiradora canción romántica dedicada a su esposa.

Fiel a sus raíces y orígenes en Irlanda, “Cyprus Avenue” trata sobre una calle de su Belfast natal, en donde la mencionada calle se rodeaba de una gran arboleda. “The Way Young Lovers Do” es otra pieza que reflexiona sobre el amor entre los jóvenes. Si bien la temática de las canciones difieren en ciertos aspectos, la mayoría mantienen esos sueños o anhelos de una juventud o buenos tiempos que Morrison parece querer rememorar. Eso es lo que justamente hace este gran disco. Con la base de la guitarra acústica y algunos toques de otros instrumentos estas poéticas historias resisten el paso del tiempo y convierten a “Astral Weeks” en un formidable material.

Piro

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 5)

The Flaming Lips – Transmissions from the Satellite Heart (1993)

Puntaje del Disco: 9,5

  1. Turn It On: 9,5
  2. Pilot Can at the Queer of God: 9,5
  3. Oh, My Pregnant Head (Labia in the Sunlight): 8
  4. She Don’t Use Jelly: 9,5
  5. Chewin the Apple of Your Eye: 7
  6. Superhumans: 7,5
  7. Be My Head: 8
  8. Moth in the Incubator: 9
  9. Plastic Jesus: 8,5
  10. When Yer Twenty Two: 8,5
  11. Slow Nerve Action: 9

The Flaming Lips (formados en Oklahoma, en 1983) es una banda de rock alternativo aclamada y conocida por sus arreglos exuberantes y psicodélicos, sus letras surrealistas y los títulos extraños de sus canciones. También son aclamados por sus conciertos excéntricos; incluyendo trajes de animales, títeres, proyecciones de video y globos muy grandes. En sus comienzos el grupo grabó varios álbumes y EPs con el pequeño sello discográfico Restless Records durante los años ochenta y principio de los noventa.

Recién para 1993 con su sexto trabajo editado por Warner Bros Transmissions from the Satellite Heart lograrían bastante popularidad, sobre todo con el éxito generado por el single “She Don’t Use Jelly” que se convirtió en el primer tema de los Flaming Lips en ser un hit radial, después de ser pasado por el por entonces popular programa de MTV Beavis and Butt-Head, “Turn It On” otra gran canción del álbum también tubo bastante masividad.

Las incorporaciones del guitarrista Ronald Jones y el baterista Steven Drozd ayudaron mucho para este cambio que les permitió incorporar un sonido más interesante y accesible. Transmissions from the Satellite Heart es un disco sólido sin momentos olvidables, no se pueden pasar por alto momentos imperdibles en la discografía de los Lips como “Pilot Can at the Queer of God”, “Moth in the Incubator”, “Slow Nerve Action” y por supuesto los dos singles antes mencionados.

A pesar de no ser un grupo capaz de llenar estadios en todo el mundo, The Flaming Lips mantienen el respeto de la crítica especializada (en 2002, Q los nombro como uno de las cincuenta bandas para ver antes de morirse y varios de sus discos fueron elegidos como los mejores del año por la revista NME) y es sin dudas un grupo de cabecera para los amantes de la música alternativa, con un genial líder como Wayne Coyne que les brinda un salto de calidad musical.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

Nuevas Promesas: Radioboxer – Radio Drama

Puntaje del Disco:

  1. Run Away From Home And Join The Traveling Band
  2. G.M.V.
  3. Radio Broke My Heart
  4. Reckless Behavior
  5. While You Wait
  6. The Killer
  7. Bolero
  8. Don’t Shoot at Me
  9. Placebo Effect
  10. Ice Cream For Hard Times
  11. Lejos Del Cielo
  12. Emely

No es muy común encontrar en estos días bandas que intenten sonar originales respecto al resto. Dentro de estos parámetros Radioboxer es un grupo proveniente de Miami que delinea un estilo que lo diferencia.

Radioboxer esta comandado por la cantante Vanessa, el bajista J Dazza, el tecladista Gian, los guitarrista Esteban y Santos, y el batero Tekila 23. Juntos plasmaron Radio Drama, un disco en el cual combinan indie rock con raíces latinas, y que a su vez recuerda a celebridades como Björk, no solo porque la vocalista es una mujer con una voz vibrante, sino también por su búsqueda experimental para sonar exóticos.

Radio Drama es un trabajo entretenido y variado. En él se entremezclan distintas categorías de temas para disfrutar: cortes pop que piden pista para sonar en las radios, tal es el caso de “G.M.V.”, “Radio Broke My Heart” y “Placebo Effect”; baladas acústicas cautivantes como “Reckless Behavior” y “Don’t Shoot at Me”; junto a breves cortes instrumentales, ejemplificados en “While You Wait” y “Ice Cream For Hard Times”, que para el oyente pueden pasar desapercibidos. El disco su vez presenta temas en español asentando las influencias hispanas, destacándose canciones como “Bolero” y “Lejos Del Cielo”. Sin embargo, dentro de todo lo que ofrece Radioboxer me quedó con “The Killer” por sus buenos cambios de ritmo.

Eso es Radio Drama, un disco con muchos condimentos, que sin grandes pretensiones, muestra la frescura y las buenas intenciones de Radioboxer, que le llevaron a ser considerada una de las mejores bandas del 2009 en la ciudad que los vio nacer.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)