Semisonic – Great Devide (1996)

 

semisonic-great-devide-1996-2

Puntaje del Disco: 7.5

  1. F.N.T.: 8
  2. If I Run: 8
  3. Delicious: 7
  4. Down in Flames: 7
  5. Across the Great Divide: 7
  6. Temptation: 7
  7. The Prize: 7
  8. No One Else: 7
  9. Brand New Baby: 8
  10. Falling: 7.5
  11. In Another Life: 8
  12. I’ll Feel for You: 7

De la disolución del grupo Trip Shakespeare surgió Semisonic, cuando Dan Wilson y John Munson se unieron al baterista Jacob Slichter. En 1995 la nueva formación editó el EP Pleasure y al año siguiente, lanzó el disco debut bajo el nombre de Great Divide.

Combinando instrumentos tradicionales del rock con algunos sonidos eléctricos, este material se las ingenia para caer bien de entrada. “F.N.T” y “If I Run” es una prueba de ello, que presentan buenas melodías.

El cuerpo del disco mantiene la misma estructura, cerrando una muy buena primera presentación para este primer material.

De todos modos, lo mejor llegaría luego para esta interesante formación.

Piro

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Guasones – Como Animales (2003)

 

guasones-como-animales-2003-2

Puntaje del Disco: 7,5

  1. Sueños Son: 7
  2. Fuera de mi País: 7,5
  3. My Love: 8
  4. Estrellas: 7
  5. No Quiero: 6,5
  6. Todavía: 7
  7. Estupendo Día: 8,5
  8. Amaneciendo: 7
  9. Eso Estaba Bien: 7,5
  10. A Mi Lado: 8
  11. Me Muero: 9
  12. Baila, Baila: 7,5
  13. Decime La Verdad: 6,5
  14. Es Tarde: 8

Guasones continuaría en su curva ascendente y una marcada evolución musical en su tercer trabajo, Como Animales (2003),

Sobre que podemos esperar en este nuevo lanzamiento la propia banda platense lo explicarían en una nota de promoción de la época: “Viene medio «punckoso», las baladas son bien ochentas,  nos hacemos cargo de alguna influencia de Andy Sumers, yo te hablo más por el lado de la guitarra, más abiertas y con arpegios, creando climas y por otro lado guitarras súper filosas bien a lo Skay. Entonces salió como una mezcla de punck-rock con un cantante stone y tocamos inclusive un tema con Juanse (Ratones Paranoicos), un día Juanse cayó al estudio y nos dijo que nos iba a producir un tema… ¡¡¡¡después de la cuarta cerveza!!!! Fue una experiencia muy linda, ya que es un ídolo de la infancia de la banda, vino, se copó, el tipo es un cago de risa.”

Como Animales es un buen disco de rock and roll. Se apoya en los temas movidos bien roqueros y en las baladas de corte Stone, destacándose “My Love”, “Estupendo Día”, “Es Tarde” y el corte de difusión y quizás su tema más reconocible “Me Muero”.

En Marzo de 2004 mientras presentaban su flamante lanzamiento Guasones sufrió una especie de crisis derivada de un grave accidente automovilístico que sufrieran cuando  regresaban de Mendoza en la Autopista Buenos Aires – La Plata. Luego de esto comenzaron a circular rumores de una posible separación, aunque su líder Facundo Soto lo desmintiera. A los meses el guitarrista José Tedesco abandona la agrupación generando incertidumbre nuevamente pero el resto decidió seguir adelante con sus ambiciones y contraron a “Pota” Saavedra para cubrir la ausencia en guitarras.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Guns N’ Roses en Argentina: El fin de la siempre eterna espera

guns-n-roses-argentina-2016-9902450

Un buen día mi archi hermano, Luquitas Bonjo, me dijo: “Vuelven los Guns”. Mi respuesta fue: “Vuelve Axl Rose con su propia banda bajo el nombre Guns N’ Roses, querrás decir”. “¡No, volvieron los verdaderos Guns!” me respondió. Y así fue. Axl, Slash y compañía lograron ponerse de acuerdo para juntar a la mayoría de los miembros originales de la banda, muy probablemente por cuestiones financieras, porque seamos realistas, no les estaba yendo tan bien por separado. La carrera de Slash en sus proyectos paralelos como Velvet Revolver y en solitario nunca supieron despegar. Mientras que Axl Rose nunca tuvo mucho éxito con su versión de los Guns N’ Roses y ahora se las rebuscaba como vocalista de AC/DC. Pero la vuelta de los Guns con su formación original era algo importante y muy esperado. Comparable con que los hermanos Gallagher hagan las pases y vuelva Oasis, o con que vuelvan los Redondos en la Argentina. Porque al final de cuentas “el todo es más que la suma de las partes”.

Los fanáticos así respondieron a la noticia de retorno, abalanzándose para comprar las entradas y llenar dos Estadios de River, el mismo escenario donde habían culminado su gira de 1993. Su nueva gira, llamada Not in This Lifetime, tendría como fechas de visitas a la Argentina el 1/11 en Rosario y el 4/11 y 5/11 en Buenos Aires. Nuestra asistencia a esta importante vuelta sería en el último de estos días.

Ya preparados arribaríamos a los alrededores del estadio con 2hs de tiempo antes del comienzo previsto para las 21hs. Nos recibiría una larga pero muy larga cola para acceder al campo, que llegaba hasta el fondo del Club Ciudad y luego daba la vuelta para volver a su punto original. En otras palabras, para quienes no conocen la ubicación, eran más de 20 cuadras de cola que avanzaba a paso tortuga. Un verdadero embudo que se le puede atribuir a los problemas de organización para meter a tanta gente en un único acceso de 3 metros de ancho. Por eso recién estaríamos dentro del estadio a las 21:15hs. La buena noticia es que tuve el privilegio de perderme a Airbag como banda telonera.

Con tanta gente afuera era evidente que el comienzo se demorara un poco. Mientras tanto se podía estudiar el tipo de público que fue a ver a los Gansos Rosas:

  • El 80% de los personajes de campo llevaban remeras negras.
  • El 70% de las remeras eran de los Guns, preferentemente con la portada de Appetite For Destruction.
  • Al fondo del campo se encontraban los que descansaban sentados en el piso, en el medio los padres de familia (que promediaban entre los 35 y 45 años) que fueron con sus hijos menores de edad y adelante los jóvenes irreverentes que querían poguear cerca de la valla.

Eran las 21:40hs cuando se apagaron las luces en el estadio. Era el momento de que la banda salga al escenario. Los celulares se alzaron para filmarlo, pero eran tantos que terminaban filmando el celular que tenían por delante. “It’s So Easy” sería el encargado de dar comienzo a esta esperada vuelta, seguido de “Mr. Brownstone” para hacer vibrar con las primeras sacudidas de energía al estadio. Desde entonces se podía comprobar que efectivamente eran los Guns los que estaban rockeando como si 23 años de espera no fueran nada. De hecho Axl, de quien los años hicieron estragos, estaba cumpliendo más que bien con su función como vocalista pese a tener la apariencia de una señora jubilada, con mezcla de Cherashny y Mickey Rourke. Y nuestro Tío Cosa con galera, Slash (con su musculosa que decía «Buenos Fucking Aires»), la estaba gastando como ninguno en guitarra. “Es el lírico del grupo” me comentaba Luquitas Bonjo.

La noche avanzaría y el Set List poco a poco empezaría a tomar la forma de un “grandes éxitos” en vivo. Entre ellos “Welcome to the Jungle” sería uno de los momentos más vibrantes en el público. La bienvenida a la jungla fue recibida con una revuelta poguera muy efusiva. Obligaría a Axl a pedir que por favor den un paso para atrás para que no aplastar a los que están más adelante. Situación similar se dio en “Sweet Child O’ Mine”, donde además se les sumaron los gritos más histéricos de las fanáticas más fervorosas de la banda. Luquitas Bonjo terminó aturdido por su culpa.

Estaban dando lo que fueron a buscar sus espectadores: un verdadero espectáculo de Rock. Y justamente en este punto me detengo, si hay algo que distingue a este grupo respecto de los otros de los ochenta es que siempre respetaron sus raíces e influencias, y no son una mera banda de Glam Metal que vive de la existencia de un Hit. Los Guns son una verdadera banda de Rock (o Hard Rock) que supo componer verdaderos clásicos.

En cuanto a sus integrantes, todos tuvieron su momento de gloria en la noche. No solo Slash con sus solos resaltándose el tema del Padrino en guitarra, también Duff McKagan interpretando su propia canción y hasta el baterista Steven Adler, quien apareció con camiseta argentina (demagogia pura) para interpretar “My Michelle”. De hecho, Rose se preocupaba mucho por presentar a la banda.

Mención aparte merecen los covers, no solo “Live and Let Die” y “Knockin’ on Heaven’s Door” inmortalizados como temas propios, sino también los nuevos. Interpretarían la versión instrumental de “Wish You Were Here”, con unos tímidos cantos del público, y “Sister Morphine” de los Stones, también instrumental y poco reconocida por la gente, como intro de “Patience”, dejando en claro que muchos Fans de los Guns deberían conocer más de otros grupos de Rock. Y ni hablar cuando tocarían “The Seeker” de los Who, creo que yo era el único infeliz que la cantó en todo el estadio.

Fue un muy buen concierto con un despliegue muy sólido de la banda y un gran repaso de temazos como “Civil War”, “November Rain” y “Paradise City” en el cierre. Los fanáticos más acérrimos también festejaron la inclusión de “Estranged” y “Coma” en su Set List. Por eso hay que celebrarlo, porque los Guns volvieron y la larga espera terminó.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

Belle & Sebastian – Write about Love (2010)

belle-sebastian-write-about-love-2010

Puntaje del Disco: 7,5

  1. I Didn’t See It Coming: 7,5
  2. Come on Sister: 8,5
  3. Calculating Bimbo: 8
  4. I Want the World to Stop: 7,5
  5. Little Lou, Ugly Jack, Prophet John: 8
  6. Write About Love: 7,5
  7. I’m Not Living in the Real World: 7
  8. The Ghost of Rockschool: 8
  9. Read the Blessed Pages: 7
  10. I Can See Your Future: 7,5
  11. Sunday’s Pretty Icons: 7

La positiva experiencia que significó The Life Pursuit (2006) para Belle & Sebastian los llevó a replicar la formula para su siguiente disco cuatro años después, trabajando con el mismo productor Tony Hoffer.

El 11 de Octubre de 2010 saldría a las calles Belle and Sebastian Write about Love (también conocido con su versión simplificada Write about Love) en esta su séptima placa encontramos las mismas intenciones que su antecesor pero sin tanto brillo y peca por momentos de ser algo aburrido.

Sin embargo cuenta con algunas melodías memorables como el pop medio tiempo animado “Come on Sister”, las balada “Calculating Bimbo” y “Little Lou, Ugly Jack, Prophet John” (esta última con colaboración de la estrella de soul Norah Jones) y las deliciosas “The Ghost of Rockschool” y “I Can See Your Future”.

Canción por canción no es un mal disco, impecablemente producido y detallista, pero pierda en comparación con lo que Stuart Murdoch y Belle & Sebastian nos ofrecieron en el pasado y sabemos que son capaces.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

Accept – Metal Heart (1985)

accept-metal-heart-1985

Puntaje del Disco: 7

  1. Metal Heart: 7,5
  2. Midnight Mover: 7,5
  3. Up to the Limit: 7
  4. Wrong Is Right: 7
  5. Screaming for a Love-Bite: 7,5
  6. Too High to Get It Right: 7
  7. Dogs on Leads: 7
  8. Teach Us to Survive: 7
  9. Living for Tonite: 7
  10. Bound to Fail: 7

Al parecer la fórmula de “estrolar las cabezas contra la pared” le funcionó a Accept. Balls to the Wall se transformaría en su disco más popular. Y con la popularidad en su espalda empezarían a fijarse más en lo que sonada en los ochenta, el Glam Metal. Metal Heart nacería en este contexto, donde si bien los tironeaba lo que vendía en aquellos años, todavía tenían en sus entrañas la necesidad de no vender su alma al diablo para seguir Rockeando. Así que tenemos un disco de Heavy Metal con un tono algo más melódico, con solos de Wolf Hoffmann que cada vez rosan más el Glam Metal.

Mucho de esto se veía ya en Balls to the Wall, pero Accept se torna una banda un poco menos interesante. Es innegable que Metal Heart sacude traseros a mansalva. Pero al mismo tiempo tiene un tono cada vez más genérico y reiterativo. Accept es tan repetitivo que cuesta mucho distinguir las canciones de Metal Heart. Y aquí aparecen las alarmantes similitudes con AC/DC. No solo en estilo, sino también en que no ofrecen una (puta) balada. Además, Udo Dirkschneider canta casi calcado a Brian Johnson, tal vez un poco más agresivo, pero con el mismo tono agudo.

Tal es su falta de inventiva que no solo copian a AC/DC sino que también su autoplagean. Escuchen sino “Dogs on Leads”, que no es otra cosa que una mezcla entre “Balls to the Wall”  y “T.N.T.”.

La justificación más fácil es decir: “Y bueno, es su estilo”. Pero con su estilo no lograron componer un solo clásico en este disco. Aun así, pese a que Accept es formulaico en lo que hace, sus Riffs se sienten, su ánimo de rockear se huele y por eso Metal Heart no deja de ser un disco que cumple con sus propósitos.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

Killer Mike – Monster (2003)

killer-mike-monster-2003

Puntaje del Disco: 7

  1. Monster (Intro):
  2. Monster: 7
  3. Akshon (Yeah!): 6,5
  4. Rap Is Dead: 7
  5. Scared Straight: 8
  6. All 4 U (Niecy’s Song): 7
  7. A.D.I.D.A.S.: 8,5
  8. Creep Show: 7,5
  9. U Know I Love U: 6,5
  10. Home of the Brave: 7,5
  11. L.I.V.E.: 7
  12. Blow (Get Down): 7
  13. Sex, Drugs, Rap & Roll: 6
  14. Dragon: 6,5
  15. Re-Akshon: 7
  16. Hard Nard or Hand On The Nine, Finger On The Trigger: 8

Con seguridad el nombre Michael Render no le sonará conocido a ningún fanático de la música, quizás su nombre de escenario Killer Mike suene algo más familiar, sin embargo si hablamos de el como una de las dos patas del dúo de hip hop Run the Jewels desde 2013 la mayoría van a descifrar de quien se trata.

Oriundo de Atlanta Killer Mike debutó musicalmente, habiendo sido productor antes, participando en el track “Snappin’ & Trappin” que forma parte del multi premiado Stankonia (2000) de OutKast y en el single “The Whole World” del año siguiente. Esto le abrió las puertas a lo grande en el mundo del hip hop participando en distintos proyectos hasta enfocarse definitivamente en el propio.

Monster (2003) sería el título elegido para su debut discográfico. En el Mike cuenta historias sobre brutalidad policial, racismo y desigualdad social y llegaría a captar algo de atención gracias a su rapeo particular y vibrante y en mayor medida al impulso de sus camaradas de OutKast que participaron en los temas “Akshon (Yeah!)” y “A.D.I.D.A.S.”.

La carrera solista de Killer Mike continuaría creciendo en importancia exponencialmente con cada uno de sus lanzamientos hasta el día de hoy, donde es una parte fundamental del éxito de Run the Jewels junto al rapero de Brooklin El-P.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Últimos Lanzamientos: Septiembre y Octubre del 2016

Angel Olsen – My Woman

angel-olsen-my-womanFecha de Lanzamiento: 02/09/2016

Puntaje del Disco: star-rating-3m-5630833

La veinteañera norteamericana Angel Olsen es una interprete y guitarrista de indie y folk rock que parece haber pegado el salto a la fama este año con su elogiado tercer trabajo, My Woman.

Este cuenta con virtudes faciles de descifrar a primera escucha como su encantadora voz y el mix de rock psicodélico, garage rock y folk expandiendo su paleta de sonidos sorprendentemente, es un interesante disco aunque me parece algo exagerado el título de uno de los lanzamientos del año como el que muchos le quieren asignar.

Wilco – Schmilco

wilco-schmilcoFecha de Lanzamiento: 09/09/2016

Puntaje del Disco: star-rating-4-2243487

Luego de un muy buen trabajo como Star Wars en el 2015, Wilco no se tomó mucho descansó y este año lanzó su siguiente álbum. Schmilco es un disco con predominancia Folk. Tiene un espíritu y una formula bastante simple: guitarra acústica, buenas melodías y arreglos distintivos. Es como el álbum de un solo integrante de la banda, Jeff Tweedy, donde el trabajo del resto del grupo es minimalista, como si fuera secundario su aporte, pero no por ello menos importante. Son canciones acústicas con un tono un poco más oscuro y lento, y menos jovial que el de Star Wars, en donde Wilco tampoco pierde su intención de experimentar. De todas formas, lo mejor de Schmilco aparece cuando desatan sus mejores melodías. En ese sentido algunas canciones son sencillamente encantadoras como “If I Ever Was a Child”, “We Aren’t the World (Safety Girl)” y “Just Say Goodbye”. Otro disco que vale la pena repasar del grupo de Chicago.

St Paul & The Broken Bones – Sea of Noise

st-paul-the-broken-bones-sea-of-noiseFecha de Lanzamiento: 09/09/2016

Puntaje del Disco:  star-rating-4-2243487

St. Paul & The Broken Bones conquistaron el Soul en su debut de hace dos años, convirtiéndose en toda una banda revelación. No queriendo descansar en sus laureles han dado continuación con un nuevo álbum igual de intenso e interesante. A pesar de no recibir mucha publicidad (de hecho tardé en darme cuenta que St. Paul habían lanzado disco, bendito sea Metacritic) les ha salido muy bien .La energía y pasión que despliegan Paul y los suyos hace de Sea of Noise un disco que vale la pena escuchar.

Jack White – Acoustic Recordings 1998–2016

jack-white-acoustic-recordings-1998-2016Fecha de Lanzamiento: 09/09/2016

Puntaje del Disco: star-rating-4-2243487

Un artista prolífico e incansable como Jack White necesitaba un lanzamiento como este. La idea de repasar lo mejor, tanto en White Stripes, The Racounters y su carrera solista, en forma acústica es irresistible para cualquiera de sus fanáticos.

El lado tranquilo de su carrera se resume casi a la perfección en Acoustic Recordings 1998–2016. Algunos casos obvios como “Hotel Yorba” “We’re Going to Be Friends”, “You’ve Got Her in Your Pocket” y el Lado B producido “Honey, We Can’t Afford to Look This Cheap” funcionan muy bien, aunque por momentos hay versiones o mezclas de algunas no tan logradas, así y todo es un altamente recomendable lanzamiento.

Nick Cave and the Bad Seeds – Skeleton Tree

nick-cave-and-the-bad-seeds-skeleton-treeFecha de Lanzamiento: 09/09/2016

Puntaje del Disco: star-rating-4-2243487

Skeleton Tree fue grabado por Nick Cave desde finales de 2014 y principios de este año. Cerca del final de la grabación su hijo Arthur de 15 años falleció en un accidente automovilistico, y ese sentimiento de perdida y dolor está presente durante todo el álbum.

Musicalmente hablando estamos en otro gran momento del maestro Cave y su banda, incorporando elementos de electrónica, avant-garde y música ambient a su ya conocido rock alternativo, en uno de sus más oscuros y emocionales trabajos del australiano en toda su carrera.

El Perro del Mar – KoKoro

el-perro-del-mar-kokoroFecha de Lanzamiento: 16/09/2016

Puntaje del Disco:  star-rating-4-2243487

No se dejen engañar por el nombre, El Perro del Mar no es una banda que canta en español, ni proveniente de un país hispanohablante. Les sorprenderá pero se trata del nombre artístico de la artista Sueca de Art Pop, Sarah Assbring. Con un recorrido de poco más de diez años, El Perro del Mar ha maravillado con su música accesible pero a la vez intrincada y en su quinto disco KoKoro (“corazón” en japonés) ha regresado tras cuatro años sin lanzar disco oficial. Aquí se encontrara no solo su Art Pop habitual, sino también Dream Pop y Pop Experimental. Pero lo más destacable son la multitud de instrumentación de origen oriental, africano que se mezcla con sus tintes escandinavos. Excelente disco que incluso pudiese llegar a competir en los mejores discos del año.

Keaton Henson– Kindly Now

keaton-henson-kindly-nowFecha de Lanzamiento: 16/09/2016

Puntaje del Disco: star-rating-3m-5630833

El tímido Keaton Henson ha demostrado ser proficiente tanto en crear desgarradoras piano baladas que te parten el alma, como música instrumental influenciada por la música clásica y amplificada por efectos electrónicos. En su último trabajo Kindly Now se va por la primera opción, compartiendo su angustia con el oyente. El inglés es talentoso, pero a algunos podría resultar bastante depresivo.

Bon Iver – 22, A Million

bon-iver-22-a-millionFecha de Lanzamiento: 16/09/2016

Puntaje del Disco: star-rating-3-5255926

Bon Iver tardó cinco años en reaparecer. Sus anteriores discos de folk minimalista habían cautivado tanto a la crítica como al público en general, sobretodo su espectacular For Emma. Ante tantas expectativas se esperaba algo grande en su regreso. Pero me temo que en esta ocasión Justin Vernon nos ha defraudado en gran manera.

22, A Million consta de diez canciones altamente experimentales (sus mismos títulos lo indican, por ejemplo “10 d E A T h b R E a s T ⚄ ⚄” y “____45_____”), en las cuales ahora acude a la alta tecnología valiéndose de música electrónica, loops, samples y demás efectos de producción para crear temas saturados muy alejados de su origen. Y la curda realidad es que eso le quita mucho impacto a sus canciones, se sienten intrascendentes y carentes de impacto emocional, que era algo en lo que era especialista. Además arruina su representativa voz al abusar del autotune (parece ser que juntarse con James Blake le ha hecho mal). En conclusión, mejor esperemos que para la próxima retome el camino y la originalidad en lugar de imitar los vicios de la música comercializada basura que predomina tanto en la actualidad.

Devendra Banhart – Ape in Pink Marble

devendra-banhart-ape-in-pink-marbleFecha de Lanzamiento: 23/09/2016

Puntaje del Disco: star-rating-3m-8129368

En su disco más accesible a la fecha, Ape in Pink Marble, el artista de folk rock Devendra Banhart nos ofrece una colección de canciones intimas, acústicas, reflectivas y hasta en algunos casos en tono de bossa nova como la deliciosa: “Theme for a Taiwanese Woman in Lime Green”, que no están mal pero se quedan algo a mitad de camino en nivel general comparandolo con algunos de sus trabajos anterior mucho más valiosos.

Pixies – Head Carrier

pixies-head-carrierFecha de Lanzamiento: 30/09/2016

Puntaje del Disco: star-rating-3m-8129368

A pesar de las inevitables comparaciones con sus tiempos de gloria como Surfer Rosa (1988) y Doolitle (1989) y de las críticas poco alentadoras, Pixies parece atravesar una etapa feliz. Así se sienten por lo que se desprende de declaraciones recientes de Black Francis: “Head Carrier es el disco de una banda feliz. Así nos sentimos y componemos ahora, como una banda real.”

Más allá de sus propias sensaciones y algunos buenos momentos, cuesta encontrar demasiados razones de peso como para elogiar lo nuevo de una banda que supo ser gigante y que desde que decidieron reunirse todavía parece estar reencontrandose.

Green Day – Revolution Radio

green-day-revolution-radioFecha de Lanzamiento: 07/10/2016

Puntaje del Disco: star-rating-2m-4437545

Green Day es uno de esos grupos que pese al correr de los años y de ya ser unos cuarentones, evidentemente siguen tocando para un target de público que nunca cambia en rango de edad. Su retorno con Revolution Radio no es la excepción. En su nuevo álbum vuelven a desenfundar su Punk Pop para jóvenes re rebeldes que están terminando el secundario. En esta oportunidad en particular, es una versión de Green Day más primal. Tratan de rockear duro pero sin perder su estilo melódico. El problema con Green Day es que su sonido muchas veces parece ser inmaduro y bastante inflado. El segundo problema es que hay canciones que son francamente malas. Por eso Revolution Radio, es un retorno solo recomendable para fans acérrimos o mutantes que escuchan Blink 182 como si fuera lo mejor del mundo.

Kings of Leon – WALLS

kings-of-leon-wallsFecha de Lanzamiento: 14/10/2016

Puntaje del Disco: star-rating-3m-8129368

Desde que comenzaron a orientar su carrera hacia los himnos de estadio (“Use Somebody”, “Sex on Fire”, etc) y abandonar el garage rock sureño por un pop rock más digerible cada lanzamiento de Kings of Leon resulta predecible y poco novedoso.

WALLS no sería la excepción, a pesar de los esfuerzos por equilibrar sus dos facetas al contratar al productor de Arcade Fire, Markus Dravs, el resultado es más de lo mismo. Con la grandiosa voz de su cantante Caleb Followill como principal arma es un disco que salvo en pocos casos (“Muchacho” y “Walls”) no tiene demasiado por ofrecer.

Leonard Cohen – You Want It Darker

leonard-cohen-you-want-it-darkerFecha de Lanzamiento: 21/10/2016

Puntaje del Disco: star-rating 4m

Leonard Cohen con sus 82 años de edad no deja de sorprenderte. You Want It Darker, tal como su título lo sugiere, es un disco de una atmósfera sumamente oscura y atrapante. Usando el mismo tono de voz grave, añejo, apagado y penetrante de Popular Problems, Leonard le canta a su pasado, sus amores y perdidas, le canta prácticamente a la muerte como si se despidiera. “I´m ready, my Lord” dice. La instrumentación empleada también dice mucho con piano, órgano, coros, etc. que le dan un aire sombrío e incluso siniestro. You Want It Darker es fantástico, uno de los mejores discos del año y un testamento de cómo mantiene su pico artístico pese a su edad.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)