Los Mundos – Las Montañas (2016)

a1942798029_10

Puntaje del Disco: 9

  1. El Color Que Cayo del Espacio: 9
  2. Re-Animador: 8,5
  3. Los Gatos de Ulthar: 7,5
  4. Lo Que Trae La Luna: 9
  5. Lemmy: 7,5
  6. Hoyo Negro: 9
  7. Horizonte de Sucesos: 8
  8. Espacio – Tiempo: 8,5

Guitarras fuertes, bajos distorsionados y melodías graves de voz son el coctel que compone a la banda mexicana de rock alternativo Los Mundos que a pesar de recién comenzar con su carrera se ganaron un lugar de privilegio dentro de lo más encumbrado del año.

Los Mundos está conformado por Luis Angel Martínez en voz y letras y el multi instrumentista Alejandro Elizondo y en 2016 se depacharon con Las Montañas, haciendo gala de su sonido alternativo, noise, denso, oscuro, delirante y psicódelico.

Con respecto a lo temático, Las Montañas, que apenas supera los treinta minutos de duración, se basa en la obra literaria de Howard Phillips Lovecraft, reconocido escritor de ciencia ficción y horror, como en algunos de sus mejores tracks que sacan su título de alguno de sus cuentos y poemas como “El Color Que Cayo del Espacio”, “Re-Animador” y “Lo Que Trae La Luna”, entre otros.

De principio a fin, Las Montañas exhibe las capacidad de esta banda por el rock alternativo intenso y apasionante, capaz de aplastarte los sesos y llevarte en un viaje inquietante, demoledor y excitante, lógicamente no es una obra para nada comercial y muchos se quedaran afuera de sus encantos que valen la pena ser descubiertos y podemos escuchar en su Bandcamp.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

David Bowie – Blackstar (2016)

david-bowie-blackstar

Puntaje del Disco: 10

  1. Blackstar: 10
  2. ‘Tis A Pitty She Was A Whore: 8
  3. Lazarus: 10
  4. Sue (Or In A Season Of Crime): 8
  5. Girl Loves Me: 10
  6. Dollar Days: 10
  7. I Can’t Give Everything Away: 9

Deberíamos haberlo visto venir. Las señales estaban ahí, evidentes, apenas disimuladas. Pero no lo vimos, no quisimos verlo. Al día de hoy cuesta creerlo y aceptarlo. David Bowie estaba muriendo y Blackstar, su último disco, constituía su despedida, su epitafio, su broche de oro.

Fiel a su convicción de toda la vida de no repetirse y atreverse a lo nuevo, Bowie reemplazó a la banda con la que venía trabajando desde fines de los 90 y sólo mantuvo a su viejo amigo Tony Visconti como productor para este LP, orientado al jazz más experimental. Una movida arriesgada, cuando en el mundo de la música parece reinar un conformismo adicto a las fórmulas establecidas. Exactamente el tipo de actitud que uno esperaría de David Bowie.

Tras esbozar este nuevo rumbo al presentar «Sue (or in a season of crime)» y «Tis a pitty she was a whore» en su compilado «Nothing has changed» en 2014, el músico inglés acudió a María Schneider, vibrante compositora y directora de orquesta de jazz avant-garde, y especialmente al saxofonista Donny McCaslin. Con este nuevo escenario, el disco más oscuro y antipop de Bowie comenzó a tomar forma.

Musicalmente, Blackstar es ecléctico, siniestro, imprevisible pero, ante todo, libre. Los ejercicios desestructurados de la improvisación jazzera dieron a Bowie un telón blanco donde explayarse sin temer a duraciones, cambios de ritmo, instrumentaciones excéntricas, ni estribillos pop. El tema que da título al disco es una excursión por el estado terminal de Bowie, con lamentos, negrura, melancolía, cierta rabia y un breve momento de calma, resignación o, quizás, de bienvenida a la paz del sueño eterno.

La remake de «Tis a Pitty she was a whore» viene a mover un poco las cosas con su poderosa base rítmica, sólo para elevar el espíritu antes de la devastadora «Lazarus». El último single lanzado por Bowie antes de su final grita por todas partes lo que estaba por suceder. Escucharlo ahora es escalofriante. A sus chirriantes riffs de guitarra, y su saxofón hecho un gemido, se superpone la sentida voz del Duque desnudándose en una letra profética: «Mirame, estoy en el cielo. Tengo cicatrices que no pueden verse (…) Todos me conocen ahora. Mirame, estoy en peligro. Ya no tengo nada que perder«.

Las cosas retoman movimiento con la nueva versión de «Sue (or in a season of crime)», con una voz más calma (aunque no menos expresiva) que la primera grabación, lo que acentúa el tinte lóbrego a su ya de por sí amenazadora letra, que narra en primera persona un femicidio. «Girl loves me» recupera el uso del lenguaje nadsat de los drugos de Alex, el personaje delineado por Anthony Burguess en su novela «La Naranja mecánica», a la que Bowie ya había referenciado en su gloriosa época de Ziggy Stardust. Las cuerdas son funestas, y el cántico del Duque en el estribillo son una pesadilla de la que uno no quiere despertar.

«Dollar Days» es pura melancolía y nos devuelve al Bowie baladista de piano y guitarra acústica de 12 cuerdas de los años dorados de ‘Hunky Dory’. «Si nunca llego a ver los verdes árboles ingleses hacia los que estoy corriendo, no significa nada para mí (…) Yo también estoy muriendo«, lamenta el cantante en la sombra de su registro alto, ya no tan preciso pero más emotivo que nunca, mientras se funde con el loop de batería uptempo del gran final, «I Can’t Give Everything Away». Con un poco más de optimismo, como una mano en el hombro que nos dice «no se preocupen, todo va a estar bien», David Bowie se despide de nosotros y se convierte finalmente en polvo de estrellas.

Hace unos pocos años, Mick Rock, fotógrafo del músico durante la etapa de Ziggy Stardust, sentenció: «No soy de usar con ligereza la palabra ‘genio’, pero si David Bowie no es un genio, entonces no existe tal cosa». No hay un céntimo de exageración en esa afirmación. Blackstar constituye una evidencia más. David Bowie se despidió del mundo de la única forma en la que podría haberlo hecho: con una obra maestra.

Camilo Alves

Tu puntuación
(Votos: 2 Promedio: 5)

Car Seat Headrest – Teens of Denial (2016)

car-seat-headrest-teens-of-denial-2016

Puntaje del Disco: 9

  1. Fill in the Blank: 8,5
  2. Vincent: 9
  3. Destroyed By Hippie Powers: 8,5
  4. (Joe Gets Kicked Out of School for Using) Drugs With Friends: 8,5
  5. Just What I Needed/ Not Just What I Needed: 8,5
  6. Drunk Drivers/Killer Whales: 9,5
  7. 1937 State Park: 7,5
  8. Unforgiving Girl (She’s Not An): 8
  9. Cosmic Hero: 9
  10. The Ballad of the Costa Concordia: 9
  11. Connect the Dots (The Saga of Frank Sinatra): 7
  12. Joes Goes to School: 7,5

Car Seat Headrest debutaron oficialmente en el 2015, presentándose así como una de las revelaciones de tal año, pero en este 2016 se consolidaron como una realidad gracias a su gran carisma, energía juvenil y sus adictivos himnos adrenalínicos repletos de contenido cultural. La crítica no dejó pasar este detalle llevando a considerar el presente álbum en sus listas de lo mejor del año y para Persi Music no ha resultado diferente.

El punto focal de Car Seat Headrest es su líder Will Toledo, una especie de hibrido entre Stephen Malkmus y Julian Casablancas, quien se destaca por ser un ingenioso letrista que  se vale del humor oscuro, juegos de palabras e intensos ganchos vocales para dar presencia a sus canciones, mismas que se centran en el clásico combo guitarra-bajo-batería, generando así un Indie Rock en un estado puro, ese rock directo que dominó la década pasada y que recientemente parece que iba en recesión.

Teens of Denial es un disco conceptual que capta la esencia de una generación juvenil confundida y angustiada.  Toledo se convierte en Joe, un adolescente  confundido, aislado y deprimido,  buscando un camino en medio de un mundo de drogas, alcohol, chicas, policías y dudas existenciales.  Cantando con una sinceridad que pareciera indicar que el mas que nadie conoce tal etapa, Toledo acribilla con estribillos potentes  y múltiples referencias culturales y musicales (Wikipedia, The Beach Boys, entre otros) de modo que te hace sentirte en la piel de Joe, comprender su miseria y degustar cada etapa que  este personaje vive a lo largo del disco.

Como sea, independientemente si de te interesa el concepto del disco, las canciones resultan inmensamente atractivas y potentes. Más interesante es el detalle que muchas de ellas no cuentan con estructuras convencionales, de modo que siempre te mantienen con la expectativa de que coro, puente o verso aparecerá de la nada rompiendo la canción y haciéndola volar en pedazos, esto sin contar con los samples escondidos sutilmente en algunas canciones. De esta manera nos salen piezas épicas, dignas de cantar a gritos en un concierto en vivo. Así nos encontraremos por ejemplo a la dual “Drunk Drivers/Killer Whales”, prácticamente dos canciones combinadas en una, que cambia constantemente entre lo etéreo/ reflexivo y lo intenso/corajudo, tema digno para la lista de los mejores sencillos del 2016.  Otros momentos enormes lo encontraremos en los gritos finales de la aun mas cambiante “Cosmic Hero”, el puente del angustiante y extenso himno “The Ballad of the Costa Concordia”  (donde Joe se rompe por completo), los coros doble interpretativos de “Drugs With Friends” ( Drugs are better with friends are better with drugs, se refiere a que las drogas saben mejores con los amigos, o los amigo son mejores cuando están en drogas? Interesante) y no pasemos por alto las metáforas de “Vincent”.

“Im so tired of _____ (fill in the blank)” declara Toledo en sus primeras líneas, dejando a elección al oyente de que rellene el espacio con lo que le tiene cansado en su vida.  A nosotros no nos ha cansado su disco en lo mas mínimo y nos ha dejado con expectativa respecto a su próximo disco por venir, tomando en cuenta el ritmo de trabajo de este proyecto, quizás no pase mucho para que esto suceda.

Gera Ramos

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Bautista Viajando – Las Luces Mueren Bajo el Puente (2016)

 

bautista-viajando-las-luces-mueren-bajo-el-puente-2016-2

Puntaje del Disco: 8,5

  1. Camino de vuelta: 8,5
  2. Pasadas las horas: 9
  3. Piedras Perfectas: 9
  4. No dormir, no pensar: 8,5
  5. Una noche o una mañana: 8
  6. Estadía: 8,5
  7. Fotogramas: 8,5
  8. Pantalla de ficción: 8

Uno de los mejores discos que surgieron en el 2016 viene nada menos que de City Bell. Estamos hablando del segundo disco de estudio de Bautista Viajando, titulado Las Luces Mueren Bajo el Puente.

Todas las bandas que vienen surgiendo de La Plata y sus alrededores y que repasamos en Persi Musica se destacan por ofrecer buenas propuestas siempre desde el lado alternativo. En este caso,  Bautista Viajando desarrolla un Space Rock que te hace flotar con las atmósferas voladoras que logran.  En ese sentido, instrumentalmente el grupo suena muy bien. Por momentos tiene acercamientos a Radiohead y a U2, pero Bautista Viajando es una experiencia de ensueño constante, que parece que nunca termina.

En ese sentido Las Luces Mueren Bajo el Puente tiene sus puntos fuertes en “Pasadas las horas” y “Piedras Perfectas”. Aunque a decir verdad es un disco placentero y llevadero en todo momento.

Tal vez el mayor defecto es que en la cohesión de lo que hacen falta un poco más de cambios de ritmo, aun así es un disco recomendable no solamente para los seguidores de este tipo de género, sino que es recomendable para todos. Por eso los invitamos a escucharlo desde su Bandcamp.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Leonard Cohen – You Want It Darker (2016)

leonard-cohen-you-want-it-darker-2016

Puntaje del Disco: 9

  1. You Want It Darker: 10
  2. Treaty: 8,5
  3. On the Level: 8,5
  4. Leaving the Table: 9
  5. If I Didn’t Have Your Love: 8,5
  6. Traveling Light: 9
  7. It Seemed the Better Way: 8,5
  8. Steer Your Way: 9,5
  9. String Reprise/Treaty: 7,5

“I’m ready, my Lord” repetía una y otra vez Leonard Cohen en la canción que lleva el mismo nombre que el disco, como si le cantara a la muerte, como si anticipara su despedida. Y así sucedería, unos días después de lanzar su decimocuarto álbum de estudio, You Want It Darker, Leonard fallecería a los 82 años. De hecho Cohen, no solo dio indicios en este disco, sino que en entrevistas confesó que estaba listo para morir y la parca lamentablemente se llevó a este artista notable, uno de los mejores letristas de todos los tiempos. Pero se fue a lo grande, dejándonos uno de los mejores discos de su carrera.

You Want It Darker como su nombre lo sugiere es un álbum oscuro, muy oscuro. “You Want It Darker/We Kill The Flame”. Esa frase creo que resume todo lo que representa el disco. Usando un tono de voz aún más añejo, susurrante, apagado y penetrante que en Popular Problems, Leonard le canta a su pasado, sus amores y sus pérdidas. En ese sentido sus muy buenas letras son tan personales, como confesionales y de arrepentimiento. Mientras que musicalmente con una instrumentación diversa pero con predominancia de distintos tonos de coros, guitarras y órganos, Leonard nos ofrece un disco balanceando atmósferas siniestras con otras menos turbias.

La homónima “You Want It Darker” da inicio al álbum marcando el rumbo que vamos a tener, con un Cohen entonando con su voz de ultratumba, con coros que dan escalofríos y con esas líneas de bajo que le dan ritmo y un estilo más moderno, que lo transforman en un clásico fantástico.  “Treaty” marca un quiebre, donde Leonard interpreta una balada a piano cautivante que recuerda al Tom Waits de los setenta. “On the Level” tiene el mismo poder atrapante, pero esta vez recurriendo a coros Gospel.  Mientras que “Leaving the Table” es un tema tan básico en su sonido (una guitarra acústica acompañando la voz de Leonard) como hermoso. Y luego tenemos a “If I Didn’t Have Your Love”, una canción apacible con el órgano y teclado como protagonistas.

A partir de “Traveling Light” Cohen vuelva a matar la flama, apareciendo ahora los coros femeninos acompañados de una mandolina. En ese sentido después tenemos a “It Seemed the Better Way”, que explora los recovecos más sombríos de You Want It Darker, y a “Steer Your Way”, un temazo por la combinación de su muy buena melodía con sus arreglos de cuerdas.

You Want It Darker es un disco que emociona por donde se lo mire. En sus mensajes, sus letras, su música y en su contexto. Es el gran adiós que a todo artista le gustaría tener.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

Triángulo de Amor Bizarro – Salve Discordia (2016)

d_nq_np_720715-mla40398438083_012020-o

Puntaje del Disco: 8,5

  1. Desmadre Estigio: 9
  2. Gallo Negro Se Levanta: 8,5
  3. Barca Quemada: 7,5
  4. Seguidores: 7,5
  5. Baila Sumeria: 8,5
  6. Cómo Encontró a la Diosa: 8
  7. Qué Hizo Por Ella Cuando la Encontró: 7
  8. Nuestro Siglo Fnord: 8
  9. Euromaquia: 8,5
  10. Luz del Alba: 7,5
  11. O Salve Eris: 9,5

Desde La Coruña, España, proviene uno de las apariciones más excitantes de 2016: Triángulo de Amor Bizarro, banda española de indie/noise rock surgida en 2004 que toma su nombre de la popular canciones de los británicos New Order, “Bizarre Love Triangle”.

Su música con una marcada influencia del noise rock ochentoso como The Jesus and Mary Chain, Sonic Youth y My Bloody Valentine comenzó a llamar la atención primero en Galicia y luego en toda España con sus primeros demos allá por 2004 y 2005. Luego fichan por el sello Mushroom Pillow para su primer auto titulado álbum en 2007 recogiendo muy buenas críticas.

Este año Triángulo de Amor Bizarro rompió los moldes con un gran álbum, Salve Discordia,  donde la banda consigue claramente superarse, lo cual tiene mucho mérito teniendo en cuenta como muchas bandas novatas o que prometen suelen sorprender para luego decaer, caer en el olvido o simplemente disolverse.

Canciones como “Desmadre Estigio”, “Gallo Negro Se Levanta”, “Baila Sumeria”, “Nuestro Siglo Fnord”, “Euromaquia” y “O Salve Eris” dan prueba de la energía y la pasión de estos españoles, desconocidos por estas latitudes que se despachan con un tremendo material con temazo tras temazo.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

A Tribe Called Quest – We Got it From Here… Thank You 4 Your Service (2016)

a-tribe-called-quest-we-got-it-from-here-thank-you-4-your-service-2016

Puntaje del Disco: 8,5

  1. The Space Program: 8,5
  2. We the People….: 9
  3. Whateva Will Be: 7,5
  4. Solid Wall of Sound: 8,5
  5. Dis Generation: 8
  6. Kids…: 7
  7. Melatonin: 8,5
  8. Enough!!: 7,5
  9. Mobius: 8,5
  10. Black Spasmodic: 7,5
  11. The Killing Season: 8
  12. Lost Somebody: 8,5
  13. Movin Backwards: 7,5
  14. Conrad Tokyo: 8
  15. Ego: 9
  16. The Donald: 9

La banda de hip hop que supo brillar en los noventa, A Tribe Call Quest, formada originalmente por Q-Tip (Kamal Fareed), Phife Dawg (Malik Taylor), Ali Shaheed Muhammad y Jarobi White, fue noticia después de mucho tiempo cuando decidieron lanzar un nuevo álbum este año: We Got It from Here… Thank You 4 Your Service.

Para hablar de su último trabajo hay que remontarse a The Love Movement de 1998. Posteriormente se reunirían para presentaciones en directo pero recién después de una de sus presentaciones en el popular show de televisión, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en Noviembre de 2015, dejarían de lado sus diferencias y se pondrían a trabajar seriamente en un nuevo CD, según ellos mismos el último de A Tribe Call Quest.

Tragicamente la muerte tocaría la puerte de uno de sus integrantes en el transcurso de las grabaciones de. Phife Dawg luchaba contra la diabetes desde hace años y su cuadro empeoró de tal forma a principios de este años que fallecería el 22 de Marzo de 2016 a la joven edad de 45 años. La muerte de su compañero fue todo un shock pero para honrarla decidieron ponerse las pilas y terminar las grabaciones.

Demostrando su importancia para generaciones y generaciones de raperos este regreso con gloria y excelentes críticas contaría con la participación de figuras estelares del género como Andre 3000, Kendrick Lamar, Kanye West, Busta Rhymes, entre otros pero sorprendentemente se le agregarían personajes del mundo del rock como Elton John en “Solid Wall of Sound” y  Jack White aportando su particular guitarra en “Ego”, “The Donald” y “Solid Wall of Sound”, generando una collage sonoro atractivo que mezcla al hip hop, al jazz y al rock impecablemente.

We Got It from Here… Thank You 4 Your Service fue un éxito y supero las expectativas en todo sentido, la crítica especializada se rindió a los pies de estos implacables y vigentes veteranos maestros del hip hop que tal vez reconsideren su decisión y no sea lo último que sepamos de ellos como conjunto.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Los Bluyines – Rockdelia Guitarra (2016)

los-bluyines-rockdelia-guitarra-2016

Puntaje del Disco: 8,5

  1. Manicomio Club: 9
  2. Magia: 7,5
  3. Caminando: 8,5
  4. Alucinados: 8,5
  5. Rock de la Guitarra: 9
  6. María: 8,5
  7. La Distancia: 8
  8. Bestial (ojos que soñaban): 8

Tomás Vilche, conocido por su trabajo en la Patulla Espacial, ahora se presenta en un nuevo proyecto, Los Bluyines. Con la Patrulla Espacial teníamos una versión de “Pappo Espacial”. Imagínense al Carpo haciendo Space Rock, algo flashero. En este caso, las bases del Rock N’ Roll continúan, pero con más foco en los Rolling Stones. Pero a eso los Bluyines le agregan Psicodelia para distinguirse.

Así que no tienen que preocuparse, los Bluyines no son una banda rolinga del montón. No son como los Ratones Paranoicos que se cuelgan de las Tetas de los Stones sin aportar ni una pizca de originalidad. Al contrario, lo bueno de este grupo es que logran desarrollar una identidad propia tomando como referencia a la banda de Jagger. Los Bluyines suenan a los Bluyines.

Todo eso encontramos en su primer disco, Rockdelia Guitarra, un muy buen álbum en el que combinando Rock N’ Roll con matices psicodélicos logra entretenerte de manera bastante sólida. “Manicomio Club” puede causar una falsa impresión al principio, donde pensamos estar escuchando un grupo de rock genérico, pero a medida que avanzan los minutos la banda empieza a transportarte en su viaje psicorockero. De hecho la experiencia se vuelve cada vez más fumada con el correr de las canciones, como en “Caminando” y “Alucinados”. También tenemos a “Rock de la Guitarra” que combina pasajes flasheros con otros de dinámica más rockera.

Rockdelia Guitarra me hace acordar al homenaje que The Brian Jonestown Massacre le hizo a los Stones en su momento. Pero también los Bluyines parecen darle una trompada en la boca a todos los grupos rolingas que nacieron entre los noventa y en el nuevo milenio. Como si les dijeran: “Esto es hacer Rock siendo originales y sin necesidad de ser una copia exacta de otros”. Por eso es una muy buena propuesta de este grupo platense que invitamos escuchen desde AQUÍ.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Skay Beilinson – El Engranaje de Cristal (2016)

skay-beilinson-el-engranaje-de-cristal-2016

Puntaje del Disco: 8

  1. Cascara: 9
  2. Quisiera Llevarte: 8
  3. Egotrip: 7
  4. El Equilibrista: 8,5
  5. En La Fragua: 7,5
  6. La Procesión: 8,5
  7. Chico Bomba: 8
  8. La Calle del Limbo: 7
  9. El Carguero del Sur: 8
  10. Epílogo: 7,5

Skay Beilinson confirma disco tras disco que se encuentra en la elite del rock nacional. Se reinventa constantemente pero sin perder su estilo y parece haberse encontrado consigo mismo y en su mejor versión, logró una identidad en su carrera solista, alejándolo de su glorioso pasado, inclusive con lo que esto significa siendo el guitarrista principal de una banda del calibre y la historia de Los Redonditos de Ricota.

En este sexto álbum, El Engranaje de Cristal, Skay y Los Fakires resumen en diez canciones el camino recorrido por el artista desde sus inicios como solista en 2002 con A Través del Mar de los Sargazos.

Cada canción narra historias musicalizadas con riffs de guitarra aceitados, rock del bueno y ritmos orientales, que forman parte del universo musical que supo crear Skay a su medida. La psicodélica y arábiga “Cascara” abre el disco en forma prometedora, y dentro del listado de temas encontramos otros clásicos instantáneos fiel del estilo de el flaco Skay, “Quisiera Llevarte”, “El Equilibrista” y “Chico Bomba”, sin olvidarse por otro rock épico con ritmo árabes, “La Procesión”.

Su aventura alejado de Los Redondos ya lleva catorce años y más allá de los matices siempre sus productos tuvieron calidad garantizada. En este caso suena fresco y despojado. Tan seguro de su estilo que cumple con creces con las expectativas que siempre genera con cada una de sus apariciones.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Radiohead – A Moon Shaped Pool (2016)

radiohead-a-moon-shaped-pool-2016

Puntaje del Disco: 8,5

  1. Burn the Witch: 8,5
  2. Daydreaming: 9
  3. Decks Dark: 8
  4. Desert Island Disk: 5
  5. Ful Stop: 8,5
  6. Glass Eyes: 7,5
  7. Identikit: 9
  8. The Numbers: 8,5
  9. Present Tense: 9
  10. Tinker Tailor Soldier Rich Man Poor Man Beggar Man: 8
  11. True Love Waits: 8,5

Por su impacto e influencia en la música de los últimos 25 años, Radiohead son considerados una de las bandas más importantes de la actualidad, es por ello que su noveno disco de estudio, A Moon Shaped Pool se convirtió en uno de los álbumes más esperados del año. A cinco años de aquel controversial The King of Limbs, los Ingleses se embarcaron en una misteriosa campaña de promoción que incluyó el envió por  correo de un folleto a compradores previos de mercancía de la banda, así como la desaparición total de la web por parte de la banda; finalmente el ocho de mayo la espera terminó ¿Qué sorpresa tenían ahora Thom Yorke y los suyos?

Inmediatamente saltaron a la vista muchos detalles; las canciones del disco estaban ordenadas alfabéticamente, en la lista había nombres conocidos, varios temas que ya habían sido estrenados en vivo ¡Sobretodo la incorporación de la versión de estudio de “True Love Waits”, tema con más de veinte años de existencia! Radiohead hicieron de las suyas una vez más y de eso les expondré en esta reseña.

Los de Oxford son una banda relativamente impredecible; a veces tirándole a lo electrónico, a veces a lo rockero y a veces a lo ambiental. No obstante siempre podremos esperar dos cosas por parte de ellos y estas son 1) la letra e interpretación melancólica y sufrida de Thom Yorke y 2) la experimentación con instrumentos y estructuras. Moon Shaped Pool no es la excepción y encontraremos esas dos observaciones, pero también resaltan otro par de características que lo hacen único respecto a toda la discografía de la banda. En cuanto a la temática estamos ante el disco más intimista y emocionalmente demoledor de toda la banda y musicalmente estamos ante el trabajo más minimalista de la banda.

En Agosto del año pasado, Thom Yorke dio la noticia del divorcio de él y su pareja tras 23 años juntos, la devastación y el dolor del cantante se ven angustiosamente reflejados a través de una gran mayoría de las canciones, Thom siempre ha cantado sobre la ansiedad, el dolor y la paranoia, pero ahora no solo lo canta, sino lo siente, en sus canciones está plasmada la confusión,  el sufrimiento y la resignación en una etapa muy difícil de su vida. No hay que ir más allá que del tema distintivo del disco, la bellísima y desgarradora “Daydreaming”, una canción etérea y cristalina que vino acompañada de un disco donde un perdido Thom divaga por puerta tras puerta, introspectivamente enfrentándose a su pasado y a los recuerdos, cantando destrozado “And it’s too late, the  damage is done”. Temazo sin más ni menos y un muestra clara de la capacidad que tiene esta banda para evocar intensas emociones.  Es un disco muy personal sin duda y créanme que el  coro “Just don’t leave” de “True Love Waits” nunca antes se sintió tan a flor de piel. La intensidad emocional la encontraran en mas canciones y forma la temática de este disco de rompimiento, de perdida y de desolación.

La música va de la mano con la letra, en este álbum predomina un ambiente etéreo, un sonido atmosférico y sensible, minimalista para los estándares de la banda. Esto es lo más cercano a Radiohead haciendo Dream Pop. “True Love Waits” es quizás el ejemplo claro, ya que si bien antes era acústica y un poco acelerada, ahora se reduce a un repetitivo teclado y efectos ambientales.  Para el desarrollo de tal sonido es donde entra el ingenio de Jonny Greenwood quien para darle un toque único al disco se encargó de dirigir una sección de cuerdas de la London Contemporary Orchestra, de modo que estos arreglos se encuentran constantemente a lo largo del disco. Inclusive el opener del disco “Burn the  Witch” (otro tema con muchos años de gestación) se vale de un marcado uso de las cuerdas para transmitir ansiedad y sensación de peligro, pero a la vez ser el tema más  animado del disco. Una maravilla lo que hace esta orquesta en el disco (tan solo escuchen el final de “Tinker Tailor Soldier Rich Man Poor Man Beggar Man”, exquisito)

Pero no todo es cuerdas y ambient, hay lugar para los clásicos temas electrónicos que acostumbran, tales como “Ful Stop” que  con sus baterías amenazadoras (trabajo conjunto de Phil Selway y Clive Deamer) y los efectos de la mano de Ed O’ Brien se muestra movida y creciente. También está la bailable “Identikit” donde a los que gustan del sonido de las guitarras disfrutaran de un solo de Jonny (¿Hace cuanto no tocaba uno en un disco?).  De mi parte me gustaría hacer hincapié en un par de canciones que me encantaron, la primera “The Numbers” que a diferencia del resto de los temas trata sobre el desastre climático que tanto preocupa a Thom. Pero mi favorita absoluta es “Present Tense” en el cual la banda llega al punto de impregnarse de música brasileña y hacer una especie de Bossanova, con un llamativo arpegio de guitarra y la presencia de loops vocales dando más presencia,  el coro es hermoso y la armonía inigualable. Una joyita.

Para concluir con esta reseña, transportémonos al final de “Daydreaming”, Thom declara las siguientes palabras:

We are
Just happy to serve
Just happy to serve
You

Radiohead han servido bien a nuestros oídos y parece que todavía tienen más que dar. Por tanto esperemos unos años más para la siguiente sorpresa mientras continuamos deleitándonos en este disco y la destacable discografía de esta banda.

Gera Ramos

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 5)