Captain Beefheart & The Magic Band – Lick My Decals Off, Baby (1970)

Captain Beefheart & The Magic Band - Lick My Decals Off, Baby (1970)

Puntaje del Disco: 8

  1. Lick My Decals Off, Baby: 8
  2. Doctor Dark: 8
  3. I Love You, You Big Dummy: 7,5
  4. Peon: 8
  5. Bellerin’ Plain: 9
  6. Woe-is-uh-Me-Bop: 8
  7. Japan in a Dishpan: 8
  8. I Wanna Find a Woman That’ll Hold My Big Toe Till I Have to Go: 8
  9. Petrified Forest: 7,5
  10. One Red Rose That I Mean: 8
  11. The Buggy Boogie Woogie: 7,5
  12. The Smithsonian Institute Blues (or the Big Dig): 7,5
  13. Space-Age Couple: 7,5
  14. The Clouds Are Full of Wine (not Whiskey or Rye): 8
  15. Flash Gordon’s Ape: 7

Este tipo tenía una capacidad para hacer discos completamente delirantes que es realmente admirable. Trout Mask Replica fue un álbum revolucionario para su época que sirvió de influencia a futuras generaciones que se apoyaron en su sonido. Lo mismo se puede decir de su cuarto disco, Lick My Decals Off, Baby, que es considerado por varios como un trabajo incluso superior.

En esta ocasión la banda mágica del capitán Don Van Vliet (quien además de ofrecer su particular interpretación vocal se encargó de los instrumentos de viento) estaba integrada en este caso por Bill Harkleroad en guitarra, Mark Boston en bajo, Art Tripp con la marimba e instrumentos de percusión, y John French en batería.

Con su singular instrumentación, Lick My Decals Off, Baby tomando bases en el blues rock es un disco tan experimental y bizarro como Trout Mask Replica, pero no son idénticos. De canciones como “Doctor Dark” y “Bellerin’ Plain” se nota cada vez más el sonido caótico y prácticamente de Post Punk (estando ubicados en 1970) que grupos como The Fall y grandes personajes como Tom Waits seguro tomaron como referencia.

Además se podría decir que las diferentes instrumentaciones tienen  su momento de gloria. “Peon” y “One Red Rose That I Mean” son cortes instrumentales que me gustan bastante por su sonido acústico entrecortado que los hace bastante originales. “I Love You, You Big Dummy” con su armónica endemoniada, es una locura casi histérica. En “Japan in a Dishpan” aparece un saxofón que parece violado y completamente desenfrenado. Aunque La Marimba es el instrumento que me encanta como suena a lo largo de todo el disco.

Por supuesto puede tener  sus tramos en los que se pierde completamente el control (especialmente al final en el “Mono de Flash Gordon”) y la escucha puede ser chocante si no estás acostumbrado a Captain Beefheart. Por eso nuevamente hay que advertir que no es un álbum en el que hay que encontrarle la vuelta desde las melodías, lo sútil y racional. Sino en la originalidad de su sonido que llega incluso a tratar de diferir de lo que fue un disco tan aclamado como Trout Mask Replica.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 2 Promedio: 4.5)

The Pretty Things – Get the Picture? (1965)

The Pretty Things - Get the Picture (1965)

Puntaje del Disco: 7

  1. You Don’t Believe Me: 8,5
  2. Buzz The Jerk: 8
  3. Get The Picture: 7
  4. Can’t Stand the Pain: 8
  5. Rainin’ in my Heart: 6
  6. We’ll Play House: 6,5
  7. You’ll Never Do It Baby: 7
  8. I Had a Dream: 5,5
  9. I Want Your Love: 6,5
  10. London Town: 7
  11. Cry to Me: 7,5
  12. Gonna Find Me a Substitute: 7

En 1965, The Pretty Things eran una banda muy conocida pero no tanto por su música, sino por sus escándalos públicos; posesión de armas, peleas callejeras y actos de rebelión mantenían a la banda vigente de acuerdo a su título de “La banda más salvaje de Inglaterra”. Sin embargo a pesar de esos detalles la aventura musical de este grupo continuó a solo diez meses de su caótico debut oficial (Es increíble el ritmo a como sacaban discos las bandas de Rock de los 60s) con el lanzamiento de su siguiente trabajo Get The Picture?
Es de notar que este disco ya no sea una salvajada como su antecesor, al parecer la banda se concentró un poco más a la hora de hacer este disco, se percibe una ligera evolución en la banda y en parte Phil May ya no intenta ser Mick Jagger en todo momento;  querer dejar de ser unas copias de The Rolling Stones sin duda representa un paso al frente en la banda.

También se ha de destacar que hay mas temas originales y menos covers, y es precisamente la primera parte del disco donde sale a relucir el talento de Dick Taylor y Phil May: “You Don’t Believe Me” resalta como uno de los puntos más altos de la etapa inicial de la banda, tiene buen gancho y un May expresando frustración marca impresión, “Buzz the Jerk” es breve pero los riffs distorsionados la elevan sobre otras piezas rock n’ rolleras del disco e igualmente me gusta “Can’t Stand the Pain” con su sonido de eco distinto a las otras canciones.

La parte que afecta al disco es cuando la banda se avienta a continuar experimentando con el R&B (Genero que recalco no les queda muy bien), resaltando en temas intrascendentes como “Raining in my Heart”, “We’ll Play House” y la horrenda y monótona “I Had a Dream”. De esta segunda parte de covers solo destacan “Cry to Me” y “Gonna Find me a Substitute”; original de Ike Turner.

Get the Picture? Es más escuchable y diverso que el debut, no apantalla pero es una prueba de un mejor esfuerzo por parte de esta banda Garagera. Para su siguiente lanzamiento la agrupación se tomaría dos años, tiempo que les daría tiempo de lanzar algo más conciso que les ayudaría a entrar en su periodo dorado como músicos.

Gera Ramos

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

The Mars Volta – De-Loused In The Comatorium (2003)

The Mars Volta - De-Loused In The Comatorium

Puntaje del Disco: 9,5

  1. Son et Lumiere:
  2. Inertiatic Esp: 9
  3. Roulette Dares (This Is The Haunt): 9,5
  4. Tira Me A Las Arañas:
  5. Drunkship of Lanterns: 10
  6. Eriatarka: 8
  7. Cicatriz Esp: 9,5
  8. This Aparatus Must be Unearthed: 8,5
  9. Televators: 9
  10. Take The Veil Cerpin Taxt: 8,5

Con At The Drive In y su Relationship Of Command el dúo de Omar-Rodriguez Lopez y Cedric bixler-Zavala terminaron dominando e influenciando la escena del Post-Hardcore por aquel entonces. Sin embargo, este grupo se separó en 2001. Pero ni siquiera son malas noticias, porque el dúo terminaría formando The Mars Volta, y cuando ellos pensaban que podían hacer algo mejor que Relationship of Command, sacaron De-Loused in The Comatorium, sinceramente uno de los discos del heavy metal y post-hardcore más trascendentales del último siglo.

De-Loused in the Comatorium, aparte de tener una portada y títulos de canciones realmente extraños, es el doble de lo que Relationship Of Command pudo haber sido. Explota la base del género y lleva el sonido más allá mintiéndole sintetizadores, teclados, bombos y un montón de instrumentos más que lo hacen único, puro e innovador en el género como lo fue Refused con su «The Shape of Punk To Come» de 1998.

La música de De-Loused in The Comatorium no sabemos cómo catalogarla. Abarca demasiado Rock Experimental, Heavy-Metal y Post-Hardcore en uno, incluso se puede notar hasta influencias de RITMOS LATINOS (Si, ¡¿En dónde escuchaste un álbum de post-hardcore y experimental influencias de ritmos latinos?!) como se puede demostrar en «Roulette Dares (This is The Haunt)», «Drunkship of Lanterns» y característica en «Cicatriz Esp».

La voz de Cedric Zavala cambió y por mucho, elimina los screamings que tenía desde Relationship of Command reemplazandolos por una voz muchísimo mas melódica, aguda y sofisticada.

Pero este álbum no tiene solo una instrumentación excelente, sino que es un álbum conceptual, lo que lleva a evolucionar aún más el género. La historia creada por Cedric Zavala, basada en la muerte de su amigo Julio Venegas, trata sobre Cerpin Taxt, un hombre que intenta suicidarse abusando de la morfina. El intento le provoca un coma de una semana, en la cual experimenta visiones acerca de la humanidad y su propia mente. Una vez consciente, al mundo real lo encuentra desagradable, por lo cual decide volver a su muerte.
Con este álbum, este magnífico dúo demostró hacia donde podían llegar con el género. Sin duda es no solo uno de los mejores discos del género del siglo y uno de los mejores de la pasada década.

Toto

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

Charly Garcia – Como Conseguir Chicas (1989)

charly-garcia-como-conseguir-chicas-1989-4647707

Puntaje del Disco: 6,5

  1. No toquen: 6,5
  2. Zocacola: 7
  3. Fanky: 9
  4. No me verás en el subte: 8
  5. Ella es bailarina: 6,5
  6. Anhedonia: 5,5
  7. Suicida: 5,5
  8. Fantasy: 6
  9. A punto de caer: 6
  10. Shisyastawuman: 6

El nombre del disco parece de Juan Carlos Pelotudo, pero en realidad es el quinto disco de estudio de Charly Garcia. El mismo se podría decir que es un compilado de las canciones que Charly venía trabajando e incluso llegó a tocar durante los ochenta, si bien nunca las llegó a grabar y por supuesto no integraron ninguno de los trabajos previos. Finalmente se decidió y así nació Como conseguir chicas (“Minitashh, minitashhh” diría el ya mencionado Juan Carlos Pelotudo).

Como conseguir chicas es un disco de new wave principalmente. Tiene un sonido bastante ochentoso, que por momentos exaspera, porque Charly seguía insistiendo en una fórmula que para fines de los ochenta estaba acabada en el mundo. Ese podría ser señalado como el primer defecto. El segundo es el nivel de las composiciones. Se nota en varios pasajes que es un conjunto de descartes. Por eso hay solo dos canciones que desde mi punto de vista valen la pena. Primero “Fanky”, que es justamente Funky y el único hit del disco, por su riff excelente de bajo. Y luego “No me verás en el Subte” que tiene una onda más oscura y hasta progresiva. En el colaboró Lakshmi-Narayanan Shankar, el violinista de Peter Gabriel, quien deja su sello para darle distinción al tema.

El resto del material simplemente no me convence ni me atrapa, si bien son canciones escuchables (es raro que Charly haga algo inaudible). Como conseguir chicas es un disco solo para fanáticos que le bancan todo al señor del bigote bicolor.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 2 Promedio: 2.5)

Porno for Pyros – Porno for Pyros (1993)

porno-for-pyros-porno-for-pyros-1993-2597399

Puntaje del Disco: 8

  1. Sadness: 8
  2. Porno for Pyros: 8,5
  3. Meija: 7
  4. Cursed Female: 8
  5. Cursed Male: 8
  6. Pets: 9
  7. Bad Shit: 7,5
  8. Packin’ .25: 8
  9. Black Girlfriend8,5
  10. Blood Rag 7,5
  11. Orgasm: 8

Durante los más de diez años de separación de Jane’s Addiction su carismático líder y cantante, Perry Farrell, se dedicaría no solo a su exitoso festival Lollapalooza (genial creación de Farrell que aún hoy continúa activo en distintas partes del mundo), sino que junto al también baterista de su ex banda Stephen Perkins y al guitarrista Peter DiStefano y al bajista Martyn LeNoble fundaría Porno For Pyros.

Su muy esperado primer disco homónimo no tardaría en salir y en Abril de 1993 ya lo tuvimos entre nosotros. La comparación con Jane’s Addiction resulto inevitable y muchos de sus fanáticos quedaron extasiados con el nuevo proyecto y otros no lo apoyaron.

Lo cierto es que si bien el sonido es similar encontramos algunas diferencias como cierto toque psicodélico en sus composiciones y en especial en las guitarras, se echan de menos los monstruosos riffs de Dave Navarro aunque el trabajo de DiStefano se lució más en crear texturas y ambientes. Otra particularidad es una mayor presencia de las voces mucho más protagonista que en su antigua banda.

Comercialmente Porno For Pyros funcionó muy bien en Estados Unidos gracias a su single “Pets” que recibió fuerte rotación en la entonces fundamental y marca tendencias MTV.

Los que esperaban un clásico como Ritual de lo Habitual o Nothing Shocking seguramente se sintieron decepcionados con el comienzo de este nuevo proyecto, pero Porno for Pyros es un muy convincente trabajo que comenzaba un nueva etapa en la vida de Perry Farrell, una de las figuras claves de la escena alternativa del rock en los noventa.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Emmy Awards 2014: Y Breaking Bad ganó todo!

Breaking Bad ganador 2014
¿Pero cómo? ¿Breaking Bad no había terminado a mediados del año pasado? ¿No lo habían premiado ya en los Emmys del 2013 como la mejor serie? Sí, pero los Emmys abarcan el plazo de julio del año anterior hasta junio de este año. Por lo tanto, la segunda mitad de la última temporada de Breaking Bad entraba en ese rango. Y teniendo en cuenta el nivel superlativo, con capítulos atrapantes, espectaculares uno tras otro, y con un final digno de la excelente calidad de la serie, merecía ganarse todo.

Ganó el premio a la Mejor Serie, a Mejor Actor (Bryan Cranston), Mejor Actor de Reparto (Aaron Paul), Mejor Actriz de Reparto (Anna Gunn) y Mejor Escritor de Episodio (Moira Walley-Beckett), dejando en claro que si no es la mejor serie de la historia pega en el palo. Y miren que el gran producto de Vince Gilligan tuvo que hacer frente a series extraordinarias, tal es el caso de Game of Thrones (encima en su mejor temporada), True Detective (una tremenda revelación de HBO con brillantes actuaciones y gran trama), House of Cards (el titán de Netflix que mira y recomienda Obama), Mad Men (otro bastión de HBO que terminó este año) y Downtown Abbey (una serie británica de excelencia).

En las otras categorías de series Modern Family poco a poco empieza a transformarse en una costumbre en la terna a mejor serie de comedia. Tal vez un poco injusto si ponemos en la balanza lo que fue esta excelente segunda temporada de Orange is the New Black. Y en miniseries Fargo como era de esperarse cantó victoria merecidamente.

Pero lo que hay que remarcar es que estamos en una etapa de Oro en materia series. Tal es así que se superan año tras año en calidad y las producciones que siguen saliendo son cada vez mejores. De hecho tienen un nivel muy superior a las películas de hoy en día. Por eso muchos actores que frecuentan la pantalla grande se están animando a sumar su talento a la pantalla chica, tal es el caso de Kevin Spacey, Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Bienvenido sea.

Y Breaking Bad se hizo tan inmenso, creciendo tanto en su trama, calidad, actuaciones y manteniendo un nivel alto constante en sus diferentes temporadas, que marcó un antes y un después en esta era. Ya nadie debería perdérsela de verla.

Felicitaciones a toda la gente que trabajó en este fabuloso producto con Vince Gilligan a la cabeza. Y en especial a nuestro queridísimo Bryan Cranston, quién se cansó de ganar Emmys (nada menos que 5 son en total) interpretando a nuestro anti-héroe favorito Walter White.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

The Cranberries – To the Faithful Departed (1996)

MI0001517143

Puntaje del Disco: 7.5

  1. Hollywood: 7
  2. Salvation: 8.5
  3. When You’re Gone: 9
  4. Free to Decide: 8.5
  5. War Child: 7.5
  6. Forever Yellow Skies: 6
  7. The Rebels: 7
  8. I Just Shot John Lennon: 7
  9. Electric Blue: 7
  10. I’m Still Remembering: 7.5
  11. Will You Remember?: 7
  12. Joe: 7
  13. Bosnia: 7

Habiendo alcanzado el pico de popularidad y ventas con el lanzamiento de No Need to Argue de 1994, The Cranberries entraban renovados a los estudios de grabación para darle forma a lo que sería su tercer material.

To the Faithful Departed, dedicado a la memoria del productor Denny Cordell y a Joe, el abuelo de la cantante Dolores O’Riordan, que habían fallecido en 1995, salió a las bateas en abril del año siguiente y  si bien no alcanzó las cifras que el predecesor material, logró posicionarse bien entre los primeros puestos de los rankings y vender una considerable cantidad de copias.

En un tono más pesado que los discos anteriores, “Salvation”, que tenía como tema a las drogas, fue el corte inicial que marcó el tono del álbum. Pero hubo otros temas que también dieron le dieron un toque distintivo, como la bella balada “When You’re Gone” y “Free to Decide”, un verdadero clásico de los noventa.

Piro

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

Ringo Starr – Ringo’s Rotogravure (1976)

Ringo_Starr-Ringo_s_Rotogravure-Frontal

Puntaje del Disco: 7

  1. A Dose of Rock ‘n’ Roll: 7
  2. Hey! Baby: 6,5
  3. Pure Gold: 7,5
  4. Cryin’: 7
  5. You Don’t Know Me At All: 7,5
  6. Cookin’ (In the Kitchen of Love): 7
  7. I’ll Still Love You: 8
  8. This Be Called a Song: 8
  9. Las Brisas: 6,5
  10. Lady Gaye: 7,5
  11. Spooky Weirdness:

Una vez que en 1975 se finalizara el contrato de los miembros de The Beatles con EMI y Capitol Records, al año siguiente Ringo Starr firmó contrato con Atlantic Records y la discográfica le propuso trabajar con Arif Mardin como productor. Así decidió lanzar en 1976 su quinto álbum: “Ringo’s Rotogravure”.

Repitiendo la habitual fórmula de invitar a grandes celebridades, este disco contó con la participación Eric Clapton y sus ex compañeros Beatles, entre otros, aportando los cuatro cada uno una canción.

En cuanto a los temas, los que más me gustaron son “I’ll Still Love You” de George Harrison; una verdadera Harrison en la que la guitarra suena muy a su estilo a pesar de que no participó en la grabación, además de que se puede decir que es un cover porque ya había sido grabada por Cilla Black, y “This Be Called a Song”, de Eric Clapton. Un paso atrás están “Pure Gold” de Paul McCartney, “You Don’t Know Me At All”, y “Lady Gaye” una de las canciones en las que Ringo participó de su composición.

“Cookin’ (In the Kitchen of Love)” de John Lennon, no es una de las mejores pero representa la última vez que entró a un estudio de grabación hasta “Double Fantasy”.

Las críticas con el álbum no fueron las mejores, principalmente porque repetir la fórmula de invitar otros artistas aburrió a la gente y los críticos. Así que para el siguiente álbum decidió cambiar la estrategia pero los resultados fueron mucho peores.

Néstor

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

The Black Keys – Rubber Factory (2004)

The Black Keys - Rubber Factory (2004)

Puntaje del Disco: 9

  1. When The Lights Go Out: 9
  2. 10 A.M. Automatic: 9
  3. Just Couldn’t Tie Me Down: 8,5
  4. All Hands Against His Own: 9
  5. The Desperate Man: 7,5
  6. Girl Is On My Mind: 9
  7. The Lengths: 8,5
  8. Grown So Ugly: 8
  9. Stack Shot Billy: 8
  10. Act Nice And Gentle: 8,5
  11. Aeroplane Blues: 8,5
  12. Keep Me: 8
  13. Till I Get My Way: 9

Los últimos discos que lanzaron los Black Keys en la actualidad son realmente muy buenos, incluso excelentes. Sus hits y clásicos los terminaron llevando a la popularidad, siendo una de las bandas más reconocidas de estos días. Pero en sus primeros años cuando tenían todavía un sonido más primitivo, se puede encontrar el que para algunos cuantos críticos fue el mejor disco del dúo de Ohio hasta ahora: Rubber Factory.

Como su nombre y portada lo sugieren, este que fue su tercer trabajo discográfico, fue grabado en una fábrica de neumáticos de su ciudad natal. Así que el sonido sigue teniendo una calidad que desde el Lo-Fi todavía es precaria, pero no tanto como en sus primeros dos discos. Acá hay una mejora en la producción, no desbordante, pero que demuestra un progreso, acompañado por su iniciativa de diversificar, pero manteniendo como base su blues rock y garage rock que tanto los identifica.

Ya en “When The Lights Go Out”, con su sonido atípico de batería y con ese riff de guitarra acústica que parece de un western, nos da indicios de que hay una evolución. Luego aparecen grandes temas en los que Dan y Patrick ofrecen excelentes riff y un sonido contundente como en “10 A.M. Automatic”, “Girl Is On My Mind” y “All Hands Against His Own”.

En la segunda parte del disco varían aún más. “The Lengths” es una linda balada folk, que Dan la interpreta como si fuera una de las canciones de Ukelele de Eddie Vedder. Después está “Grown So Ugly”, donde ahora Auerbach parece imitar a Captain Beefheart como vocalista. “Act Nice And Gentle” es rock sureño sacado de otra época. Y para cerrar tenemos a la brutal “Aeroplane Blues”, junto a “Keep Me” y “Till I Get My Way” que hace un cierre de un sonido aplastante y de buena melodía simultáneamente.

Es difícil afirmar que sea el mejor disco de The Black Keys. No va a faltar el que los critique porque todavía tienen cierta similitud a The White Stripes, aunque el estilo del Dan y Patrick parece cada vez más auténtico. Lo cierto es que por su solidez y su intento de progresar Rubber Factory es el disco más notable de sus primeros años.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 2 Promedio: 4)

Jorge Drexler – Eco (2004)

jorge-drexler-eco-2004-7976514

Puntaje del Disco: 8,5

  1. Eco: 9
  2. Deseo: 8
  3. Todo Se Transforma: 8,5
  4. Guitarra y Vos: 9
  5. Transporte: 8
  6. Milonga del Moro Judío: 8,5
  7. Polvo de Estrellas: 8,5
  8. Se Va, Se Va, Se Fue: 7,5
  9. Don de Fluir: 8
  10. Fusión: 8,5
  11. Salvapantallas: 8

Hacia mediados de la década pasada Jorge Drexler ya era una figura dentro de la música hispanoamericana y para su novena placa contaría con una multi cultural producción. El disco fue grabado en Montevideo con equipo de músicos uruguayos, argentinos, españoles y brasileros, mezclado en Madrid y masterizado en Los Ángeles, incluyendo una coautoría con Ben Sidran, el prestigioso pianista de jazz, compositor y productor norteamericano.

Eco (2004) significó la consolidación definitiva de este gran artista. Todas las buenas intenciones que le conocimos en el pasado suenan más sólidas y convincentes a partir de este trascendental obra para su carrera. Sus composiciones que narran historias en forma de canción con se amalgamaron a la perfección a sus sonidos que tienen un poco de todo, rock, candombe, bossa nova y hasta ciertos arreglos electrónicos.

Entre los once temas del álbum encontramos pasajes impresindibles en su repertorio como “Eco”, “Deseo”, “Todo Se Transforma”, “Guitarra y Vos”, “Milonga del Moro Judío”, “Se Va, Se Va, Se Fue”, “Don de Fluir” y “Fusión”.

Pasaron diez años desde la edición de Eco donde Drexler creció aún más como artista, y sin lugar a dudas que su música nos acompaño en algún momento de nuestras vidas en este período.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Tu dosis necesaria de discos, películas, series y más

Translate »