Skay Beilinson – El Engranaje de Cristal (2016)

skay-beilinson-el-engranaje-de-cristal-2016

Puntaje del Disco: 8

  1. Cascara: 9
  2. Quisiera Llevarte: 8
  3. Egotrip: 7
  4. El Equilibrista: 8,5
  5. En La Fragua: 7,5
  6. La Procesión: 8,5
  7. Chico Bomba: 8
  8. La Calle del Limbo: 7
  9. El Carguero del Sur: 8
  10. Epílogo: 7,5

Skay Beilinson confirma disco tras disco que se encuentra en la elite del rock nacional. Se reinventa constantemente pero sin perder su estilo y parece haberse encontrado consigo mismo y en su mejor versión, logró una identidad en su carrera solista, alejándolo de su glorioso pasado, inclusive con lo que esto significa siendo el guitarrista principal de una banda del calibre y la historia de Los Redonditos de Ricota.

En este sexto álbum, El Engranaje de Cristal, Skay y Los Fakires resumen en diez canciones el camino recorrido por el artista desde sus inicios como solista en 2002 con A Través del Mar de los Sargazos.

Cada canción narra historias musicalizadas con riffs de guitarra aceitados, rock del bueno y ritmos orientales, que forman parte del universo musical que supo crear Skay a su medida. La psicodélica y arábiga “Cascara” abre el disco en forma prometedora, y dentro del listado de temas encontramos otros clásicos instantáneos fiel del estilo de el flaco Skay, “Quisiera Llevarte”, “El Equilibrista” y “Chico Bomba”, sin olvidarse por otro rock épico con ritmo árabes, “La Procesión”.

Su aventura alejado de Los Redondos ya lleva catorce años y más allá de los matices siempre sus productos tuvieron calidad garantizada. En este caso suena fresco y despojado. Tan seguro de su estilo que cumple con creces con las expectativas que siempre genera con cada una de sus apariciones.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Radiohead – A Moon Shaped Pool (2016)

radiohead-a-moon-shaped-pool-2016

Puntaje del Disco: 8,5

  1. Burn the Witch: 8,5
  2. Daydreaming: 9
  3. Decks Dark: 8
  4. Desert Island Disk: 5
  5. Ful Stop: 8,5
  6. Glass Eyes: 7,5
  7. Identikit: 9
  8. The Numbers: 8,5
  9. Present Tense: 9
  10. Tinker Tailor Soldier Rich Man Poor Man Beggar Man: 8
  11. True Love Waits: 8,5

Por su impacto e influencia en la música de los últimos 25 años, Radiohead son considerados una de las bandas más importantes de la actualidad, es por ello que su noveno disco de estudio, A Moon Shaped Pool se convirtió en uno de los álbumes más esperados del año. A cinco años de aquel controversial The King of Limbs, los Ingleses se embarcaron en una misteriosa campaña de promoción que incluyó el envió por  correo de un folleto a compradores previos de mercancía de la banda, así como la desaparición total de la web por parte de la banda; finalmente el ocho de mayo la espera terminó ¿Qué sorpresa tenían ahora Thom Yorke y los suyos?

Inmediatamente saltaron a la vista muchos detalles; las canciones del disco estaban ordenadas alfabéticamente, en la lista había nombres conocidos, varios temas que ya habían sido estrenados en vivo ¡Sobretodo la incorporación de la versión de estudio de “True Love Waits”, tema con más de veinte años de existencia! Radiohead hicieron de las suyas una vez más y de eso les expondré en esta reseña.

Los de Oxford son una banda relativamente impredecible; a veces tirándole a lo electrónico, a veces a lo rockero y a veces a lo ambiental. No obstante siempre podremos esperar dos cosas por parte de ellos y estas son 1) la letra e interpretación melancólica y sufrida de Thom Yorke y 2) la experimentación con instrumentos y estructuras. Moon Shaped Pool no es la excepción y encontraremos esas dos observaciones, pero también resaltan otro par de características que lo hacen único respecto a toda la discografía de la banda. En cuanto a la temática estamos ante el disco más intimista y emocionalmente demoledor de toda la banda y musicalmente estamos ante el trabajo más minimalista de la banda.

En Agosto del año pasado, Thom Yorke dio la noticia del divorcio de él y su pareja tras 23 años juntos, la devastación y el dolor del cantante se ven angustiosamente reflejados a través de una gran mayoría de las canciones, Thom siempre ha cantado sobre la ansiedad, el dolor y la paranoia, pero ahora no solo lo canta, sino lo siente, en sus canciones está plasmada la confusión,  el sufrimiento y la resignación en una etapa muy difícil de su vida. No hay que ir más allá que del tema distintivo del disco, la bellísima y desgarradora “Daydreaming”, una canción etérea y cristalina que vino acompañada de un disco donde un perdido Thom divaga por puerta tras puerta, introspectivamente enfrentándose a su pasado y a los recuerdos, cantando destrozado “And it’s too late, the  damage is done”. Temazo sin más ni menos y un muestra clara de la capacidad que tiene esta banda para evocar intensas emociones.  Es un disco muy personal sin duda y créanme que el  coro “Just don’t leave” de “True Love Waits” nunca antes se sintió tan a flor de piel. La intensidad emocional la encontraran en mas canciones y forma la temática de este disco de rompimiento, de perdida y de desolación.

La música va de la mano con la letra, en este álbum predomina un ambiente etéreo, un sonido atmosférico y sensible, minimalista para los estándares de la banda. Esto es lo más cercano a Radiohead haciendo Dream Pop. “True Love Waits” es quizás el ejemplo claro, ya que si bien antes era acústica y un poco acelerada, ahora se reduce a un repetitivo teclado y efectos ambientales.  Para el desarrollo de tal sonido es donde entra el ingenio de Jonny Greenwood quien para darle un toque único al disco se encargó de dirigir una sección de cuerdas de la London Contemporary Orchestra, de modo que estos arreglos se encuentran constantemente a lo largo del disco. Inclusive el opener del disco “Burn the  Witch” (otro tema con muchos años de gestación) se vale de un marcado uso de las cuerdas para transmitir ansiedad y sensación de peligro, pero a la vez ser el tema más  animado del disco. Una maravilla lo que hace esta orquesta en el disco (tan solo escuchen el final de “Tinker Tailor Soldier Rich Man Poor Man Beggar Man”, exquisito)

Pero no todo es cuerdas y ambient, hay lugar para los clásicos temas electrónicos que acostumbran, tales como “Ful Stop” que  con sus baterías amenazadoras (trabajo conjunto de Phil Selway y Clive Deamer) y los efectos de la mano de Ed O’ Brien se muestra movida y creciente. También está la bailable “Identikit” donde a los que gustan del sonido de las guitarras disfrutaran de un solo de Jonny (¿Hace cuanto no tocaba uno en un disco?).  De mi parte me gustaría hacer hincapié en un par de canciones que me encantaron, la primera “The Numbers” que a diferencia del resto de los temas trata sobre el desastre climático que tanto preocupa a Thom. Pero mi favorita absoluta es “Present Tense” en el cual la banda llega al punto de impregnarse de música brasileña y hacer una especie de Bossanova, con un llamativo arpegio de guitarra y la presencia de loops vocales dando más presencia,  el coro es hermoso y la armonía inigualable. Una joyita.

Para concluir con esta reseña, transportémonos al final de “Daydreaming”, Thom declara las siguientes palabras:

We are
Just happy to serve
Just happy to serve
You

Radiohead han servido bien a nuestros oídos y parece que todavía tienen más que dar. Por tanto esperemos unos años más para la siguiente sorpresa mientras continuamos deleitándonos en este disco y la destacable discografía de esta banda.

Gera Ramos

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 5)

Mitski – Puberty 2 (2016)

Erika_12JKT EPS_r3

Puntaje del Disco: 8,5

  1. Happy: 9,5
  2. Dan the Dancer: 9
  3. Once More to See You: 8,5
  4. Fireworks: 9
  5. Your Best American Girl: 8,5
  6. I Bet on Losing Dogs: 8
  7. My Body’s Made of Crushed Little Stars: 8
  8. Thursday Girl: 8
  9. A Loving Feeling: 8,5
  10. Crack Baby: 7,5
  11. A Burning Hill: 8

Siempre hay un disco que omitimos involuntariamente en nuestra sección Últimos Lanzamientos, pero que cuando lo escuchamos a fin de año termina sorprendiendo muy gratamente. Es el caso de Mitski, una neoyorkina de origen japonés de quien podemos decir que hizo uno de los mejores discos Indies del 2016, titulado Puberty 2.

La clave del éxito del álbum es que combina 3 cualidades que Mitski desarrolla de manera impecable. Por un lado, las composiciones y sus melodías son realmente muy buenas, diversas entre sí y mejoran con cada nueva oída que le damos. Por otro lado, Mitski tiene buena voz, es una vocalista que no tiene que envidiarle mucho a otras de cantantes de la época. Y por último, las canciones son extravagantes y experimentales en cierto punto. Los arreglos en base a guitarras y sintetizadores que usa le dan diversidad y originalidad. En ese sentido tiene acercamientos a las propuestas de otras artistas como St. Vincent, con la diferencia que Mitski es menos bailable y más cautivante en lo que hace.

En la primera parte de Puberty 2 encontramos lo más rico del material. “Happy”, que parece un disco rayado al principio, crece en su sonido convirtiéndose en una excelente apertura. La sucede “Dan the Dancer” que la rockea. Mientras que “Fireworks” es penetrante por su guitarra.

El resto del álbum es también bastante consistente. Mitski te puede ofrecer tanto baladas (“A Burning Hill”) como cortes más Punk de ritmos vertiginosos (“My Body’s Made of Crushed Little Stars” y “A Loving Feeling”) manteniendo su identidad, así como explora tonos más oscuros (“Once More to See You”), más lentos (“Thursday Girl”) como intensos (“Your Best American Girl”).

Puberty 2 en general es una propuesta muy interesante, con la cual Mitski empezaría a cosechar los primeros reconocimientos de la crítica y a ganar un poco más de popularidad (que no obtuvo en sus primeros 3 trabajos discográficos), transformándose en uno de los discos más destacados del año.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Peces Raros – Parte de un mal sueño (2016)

 

peces-raros-parte-de-un-mal-sueno-2016-2

Puntaje del Disco: 8

  1. Rio Rhin: 8,5
  2. Parte de un mal sueño: 8,5
  3. Antes de llegar: 9
  4. Durango: 8,5
  5. Clericó/Vivo ilusiones: 8,5
  6. Aunque me digas que no: 8
  7. Pensamientos nocturnos: 8
  8. A donde quieras: 7
  9. Héroes del bar: 7,5

Debo confesar que nunca fui muy aficionado de la música Techno o de la Electrónica, pero lo que hizo Peces Raros con este disco, es digno para ser mencionado como una de las propuestas más interesantes que nacieron en el 2016.

Parte de un mal sueño es el segundo disco que estudio del grupo platense, que llegó tan solo dos años después de su disco debut No Gracias. En esta nueva entrega, Peces Raros desarrolla canciones con una base Techno (escuchables en boliches bailables para chetos que se empastillan) pero sin abandonar sus raíces del Rock. De hecho, los mejores momentos del álbum llegan cuando desatan su costado más rockero y los más endebles donde predomina la electrónica sin agregados que la resalten. En ese sentido, en el comienzo del disco es donde Peces Raros mejor balancea su fórmula, especialmente en su tema “Antes de llegar”.

Pero lo interesante es que la banda mantiene la cohesión a lo largo de todo el álbum manteniendo una solidez más que apreciable. Por eso es un muy buen disco del 2016, el cual les recomendamos escuchar desde AQUÍ.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Las Diferencias – Al Borde Del Filo (2016)

 

las-diferencias-al-borde-del-filo-2016-2

Puntaje del Disco: 8

  1. Morder el Polvo: 9
  2. Emoción y Velocidad: 8,5
  3. Al Borde del Filo: 8,5
  4. Otro Destino: 8
  5. Imaginación: 8
  6. La Llama: 7
  7. Sólo Queda el Azar: 8
  8. Pierdo el Control: 6,5
  9. El Futuro: 7,5
  10. Privado de la Libertad: 8,5
  11. Misterio: 7

Desde zona oeste nace hace cinco años un trío con sonido internacional que no muchos conocen. Andrés Robledo (voz y guitarra), Alejandro Navoa (bajo y contrabajo) y Nicolás Heis son Las Diferencias.

Su garage rock sucio cuenta con influencias de sus coterraneos Los Natas, Pez, Manal, Color Humano y Pescado Rabioso, pero a su vez lucen un sonido moderno de bandas internacionales como The Black Keys, The Vaccines y The White Stripes, de esta mezcla emanan una forma de tocar que los identifica fácilmente y que supieron cosechar reseñas positivas en los medios especializados de su país gracias a su primer disco, No Termina Más (2013).

En Octubre de este año lanzaron su esperada continuación, Al Borde Del Filo, donde doblan la apuesta,  dando cuenta de un sonido contundente en once canciones cargadas de riffs, blues y rock’n’roll sobresaliente, especialmente en el tandem inicial “Morder el Polvo”, “Emoción y Velocidad” y “Al Borde del Filo”, y cerca del final “Privado de la Libertad”.

Para conocer más de esta banda que exuda rock y todavía no es mediática, pueden buscar a las diferencias en todas las redes sociales y escucharlos en su Bandcamp.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Kanye West – The Life of Pablo (2016)

kanye-west-the-life-of-pablo-2016

Puntaje del Disco: 8,5

  1. Ultralight Beam: 7,5
  2. Father Stretch My Hands Pt. 1: 7
  3. Pt. 2: 6
  4. Famous: 8,5
  5. Feedback: 9
  6. Low Lights: 8,5
  7. Highlights: 8
  8. Freestyle 4: 7,5
  9. I Love Kanye:
  10. Waves: 9
  11. FML: 8,5
  12. Real Friends: 7,5
  13. Wolves: 8
  14. Frank’s Track:
  15. Siiiiiiiiilver Surffffeeeeer Intermission:
  16. 30 Hours: 7
  17. No More Parties in LA: 9
  18. Facts (Charlie Heat Version): 9,5
  19. Fade: 7,5
  20. Saint Pablo: 8

Productor, músico, empresario y celebridad, en todo eso junto (y mucho más) se transformó el rapero Kanye West en los últimos años, marcando tendencia cada año con cada movimiento que da, y 2016 no sería la excepción.

Su séptimo LP de estudio, The Life of Pablo, llegó precedido de una ruidosa campaña de auto promoción del artista desde su cuenta oficial de Twitter. Generando una expectativa y excelente marketing las semanas previas a su debut. “Muy contento por haber finalizado el mejor disco de todos los tiempos”, afirmaba el 25 de enero en un tuit que venía acompañado de una foto del listado de canciones que iban a formar parte del proyecto. Un día después añadía: “Este no es el disco del año. Es el disco de la vida”.

Desde que empieza a sonar el track incial, “Ultralight Beam”, sospechamos que encontraremos poco del sonido experimental oscuro, minimalista e intenso de Yeezus (2013), con mayor protagonismo de melodías limpias, accesibles y voces soul, síntoma que se repetiría a lo largo de los 19 canciones de casi una hora de duración.

Entre los momentos estelares de The Life of Pablo podemos mencionar el hit “Famous” junto a Rihanna, amen de su escandaloso video musical y controversias generadas posteriormente con la cantante Taylor Swift, y temas irresistibles con bases creativas y tanto producidas como interpretadas con excelencia como “Feedback”, “Low Lights”, “Waves”, “FML”, “Facts (Charlie Heat Version)” y con la compañía de la nueva revelación del hip hop Kendrick Lamar en “No More Parties in LA”.

The life of Pablo no solo es el regreso de Kanye West a un sonido más reconocible y digerible, sino que es un disco dispuesto a desafiar con argumentos de peso al hip hop actual y a la supuesta moda imperante. Sacando su ego y personalidad por momentos insoportables, hay que reconocer que se las ingenia para sonar emotivo, imaginativo, fresco y vigente.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 2 Promedio: 4.5)

Riel – Sueño Eléctrico (2016)

 

riel-sueno-electrico

Puntaje del Disco: 8

  1. Intro: 8,5
  2. Vertiginosamente: 8,5
  3. Nocturno: 9
  4. Pasajes: 8
  5. No se puede morir de insomnio: 7
  6. Interludio:
  7. Nosotros: 8,5
  8. Me Voy: 7,5
  9. Vibrando / Tesla Coil: 7
  10. Outro: 7

En el 2014 Riel nos había dejado una muy buena impresión con su álbum En Viaje. Su buen recorrido continuaría editando una serie de sencillos hasta la aparición de un nuevo disco: Sueño Eléctrico.

Nunca mejor puesto un título para un álbum. El dúo profundiza la influencia arraigada que tienen de Sonic Youth desarrollando un rock alternativo que además de rockearla con su Noise también te sumerge en sus atmósferas. Así que el gran fuerte de Riel viene desde su costado sonoro. Recordemos que es solo un dúo conformado por guitarra y voz (Mora) y batería (Germán), por lo que es aún más destacable.

Por otro lado, Sueño Eléctrico pese a tener una sonoridad muy prometedora, también tiene un defecto que no lo hace llegar a un escalafón superior: la ausencia casi absoluta de estribillos en sus canciones. Por otra parte, hay tramos sobre el final donde el Noise Rock puede tornarse un poco más difícil de digerir.

De todas formas, en general es un muy buen disco, especialmente en la primera parte donde Riel desparrama lo mejor de su estilo. Y la buena noticia es que lo pueden escuchar desde AQUÍ.

Persy

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Woods – City Sun Eater in the River of Light (2016)

woods-city-sun-eater-in-the-river-of-light-2016

Puntaje del Disco: 8,5

  1. Sun City Creeps: 9
  2. Creature Comfort: 8,5
  3. Morning Light: 8
  4. Can’t See at All: 9
  5. Hang it on Your Wall: 8,5
  6. The Take: 7,5
  7. I See in the Dark: 8
  8. Politics of Free: 9
  9. The Other Side: 8,5
  10. Hollow Home: 8

Posiblemente no hayan escuchado mucho de ellos antes si no es que ni siquiera sabían de su existencia. No obstante les sorprenderá saber que son dueños de su propia compañía disquera (Woodsist) y organizadores de su propio festival anual (Woodsist festival). Poseedores de una inmensa fuerza creativa, capaces de reinventarse constantemente y con el buen hábito de nunca sacar mal disco, ellos son Woods.

Con aproximadamente diez años de existencia, los originarios de Brooklyn  han lanzado nueve discos en los que predominantemente  se han desenvuelto en una especie de Folk Psicodélico influenciado por tintes sesenteros y setenteros. Consistentes pero ambiciosos, en su último lanzamiento es donde se han alejado más de su zona de confort, llegando a un trabajo rico en armonías y sorpresas.

Y es que desde los primeros segundos de “Sun City Creeps” sabemos que estamos ante algo  completamente distinto; un tema situado entre Reggae, Funk y Jazz africano, con un sonido de cuernos y guitarra Wah Wah que dan paso a la única voz en falsette del vocalista Jeremy Earl, pasaran los minuto y aquellos cuernos iniciales comienzan a asemejarse al sonido de mariachi de la música tradicional Mexicana ¿Les suena rarísima la descripción? Pues así de exóticos nos han resultado Woods en su más reciente presentación, y en el estuche de sorpresas que es este disco encontraran aun mas influencias africanas, tropicales y como acostumbran, Psicodelia, Soul y Funk  Americano.

Escuchen por ejemplo el otro highlight “Can’t See at All” que es una fiesta psicodélica donde las inconfundibles vocales de Earl  se combinan una guitarra twangy medio funkera y con un órgano de iglesia marcando la pauta. Pero tanto detalle no les haga pensar que este es un disco de difícil escucha ¡Todo lo contrario! Suena alegre y más que nada optimista, los temas son accesibles, no vayamos mas allá de la relajada y veraniega “Politics of Free”, llamando a liberarse de los pesos de la vida moderna, basándose en unos llamativos pero sencillos arreglos de guitarra (y los coros más efectivos del disco), una canción que es imposible no traiga una sonrisa.

Les he mencionado los tres puntos altos del disco, pero sepan que en este álbum se encontraran baladas (“Creature Comfort”), Kraut (“I See in the Dark”) y hasta bongos en medio de un entorno acido (“The Take”) ¿Pero para que les sigo describiendo más los tantos detalles de este colorido álbum? ¡Mejor les invito a escuchar el disco entero!

Gera Ramos

Tu puntuación
(Votos: 0 Promedio: 0)

Los Fabulosos Cadillacs – La Salvación de Solo y Juan (2016)

 

los-fabulosos-cadillacs-la-salvacion-de-solo-y-juan-2016-2

Puntaje del Disco: 8

  1. Obertura del Faro:
  2. No Era Para Vos: 8
  3. Navidad: 8,5
  4. Juan: 7
  5. El Rey del Swing: 8,5
  6. La Tormenta: 8,5
  7. El Profesor Galíndez: 7,5
  8. Mamá: 9
  9. Averno, el Fantasma: 6,5
  10. El Impacto: 8
  11. 1987: 8
  12. Canción de Solo Para Juan (Los olvidados): 7,5
  13. Estratos (A:Números / B:La culpa): 8,5
  14. La Música Salvará al Mundo (Los olvidados): 8

«Los Cadillacs siempre están activos. En todo estos años en los que pareció que no estábamos activos estuvimos haciendo conciertos aislados. Es nuestro modo de trabajar y nos vemos mucho fuera de la banda», con esta frase Vicentico trataba de apaciguar la sorpresa que significó la vuelta de una de las bandas prestigiosas del rock nacional en 2016, tras diecisiete años sin nuevas canciones.

Para agigantar la expectativa los Fabulosos anunciaron que su nuevo trabajo, La Salvación de Solo y Juan, sería una opera rock con todo el riesgo que esta decisión conlleva. Un disco conceptual que cuenta la desventura de dos hermanos huérfanos que viven con su padre en un faro costero, ideada por el cantante y guitarra Flavio Cianciarulo y realizada con la colaboración del escritor mexicano Adolfo Vergara Trujillo. «En este disco teníamos el buen rumbo de atarnos a un hilo conceptual muy claro. Primero diseñamos eso y luego eso nos alumbró o nos oscureció el camino para hacer las canciones. Muchas veces fueron las canciones las que motivaron rumbos y modificaron el argumento y otras el argumento fue el que nos pidió que compusiéramos una canción», así explicaba Flavio el concepto de su nuevo álbum. Y añadiría: “Es muy excitante trabajar creativamente sobre una idea que, primero, pulimos juntándonos los dos a escribir (con Vicentico) y luego aparecían canciones que anticipaban el argumento o al revés. Ustedes saben que yo escribo y el hecho de hacer un disco como este es parte de la idea de asociar todo. Me ocupé en saber cuándo era una opera rock y cuándo no. El rock no es como la música clásica con un rigor de actos, movimientos; en el rock la canción es libre y lo recurrente son las melodías y el hilo argumental. Un disco conceptual puede estar ligado por palabras, detalles sonoros, pero no sigue un hilo argumental. Este sí, baja de una historia que tiene inicio, desarrollo y desenlace»

Para esta nueva aventura los Cadillacs no contarían con una pieza importante de la banda, el saxofonista y compositor Sergio Rotman, con el que hubo cierto intercambio de comentarios. Según Vicentico Sergio prefirió no estar para dedicarse a sus proyectos actuales, pero Rotman aportaría una versión distinta: “Me da mucha tristeza porque no me invitaron a participar del disco, y es un disco que lo escuché y me encanta, y había un montón de mosca para hacerlo. Me hubiera gustado sumar mis temas. A pesar de todo afirmó no estar peleado con ellos y que algún día volverían a unirse a la banda.

Volviendo a lo musical estamos ante un retorno superior a lo esperado, por lo menos lo que yo esperaba, los Cadillacs demuestran una madurez y elegancia que vale la pena ponerse a escuchar, acercándose al rock y a las guitarras y dejando de lado por momentos su propia escencia. En especial en los temas épicos y sombríos como “Navidad” y “Estratos”, los movidos “El Rey del Swing” y “La Tormenta” y la mejor de sus baladas “Mamá”.

Este regreso con gloria de Los Fabulosos Cadillacs se ganó su lugar entre lo más destacado del año esquivando la zona de confort que llevó al grupo a obtener varios premios nacional e internacionalmente y ser una de las bandas más influyentes y pioneras dentro del mundo de los sonidos latinos. Una decisión saludable de no ir a lo seguro y no volver a las grandes ligas del rock como una parodia de si mismos.

F.V.

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

The Rolling Stones – Blue & Lonesome (2016)

 

the-rolling-stones-blue-lonesome-2016-2

Puntaje del Disco: 8.5

  1. Just Your Fool: 9
  2. Commit A Crime: 8.5
  3. Blue And Lonesome: 8
  4. All Of Your Love: 9
  5. I Gotta Go: 8
  6. Everybody Knows About My Good Thing: 8
  7. Ride ‘Em On Down: 8
  8. Hate To See You Go: 8.5
  9. Hoo Doo Blues: 8.5
  10. Little Rain: 8.5
  11. Just Like I Treat You: 8
  12. I Can’t Quit You Baby: 8

Tras más de una década desde el lanzamiento del  último disco de estudio, A Bigger Bang, The Rolling Stones editaron a principios de diciembre de 2016 Blue & Lonesome, uno de los trabajos más esperados del año.

Con este nuevo material la legendaria banda británica vuelve a sus orígenes demostrando su pasión por el blues, cumpliendo además con la promesa de Keith Richards que había adelantado que el álbum tendría mucho del Blues de Chicago. Además de la particularidad del género elegido, el disco es el primero en la extensa trayectoria del grupo en contar exclusivamente con covers y tener como invitado a otro blusero de raza como Eric Clapton colaborando con su guitarra en un par de canciones.

“Just Your Fool” de Buddy Johnson que abre el disco fue también la pieza elegida para promocionar este ansiado material de sus majestades satánicas. Howlin’ Wolf, Little Walter y Willie Dixon son algunos de los artistas que la banda seleccionó para honrarlos a través de este muy bien logrado disco.

Aunque podría parecer más un deseo de Richards de hacer un disco de blues, lo cierto es que otro de los motivos por los cuales Blue & Lonesome funciona es porque Jagger toma protagonismo de un modo audaz y tal vez inesperado para el estilo elegido.

Una vez más los Stones demuestran su versatilidad y sobre todo que las raíces del blues están bien arraigadas en sus entrañas y que los años parecen no pasar para esto cuatro grandes que no dejan de ser noticia.

Piro

Tu puntuación
(Votos: 1 Promedio: 4)

Tu dosis necesaria de discos, películas, series y más

Translate »